lunes, 22 de diciembre de 2025

André Kostelanetz


Abram Naumovich Kostelyanets, más conocido como Andre Kostelanetz, nació en San Petersburgo, Imperio ruso, el 22 de diciembre de 1901, y murió en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de enero de 1980. Pianista, compositor, arreglador y director de orquesta. 

El sitio www.masterworksbroadway.com publicó este recordatorio firmado por Lucy E. Cross. 

André Kostelanetz 

Para muchos, el nombre de Andre Kostelanetz (n. San Petersburgo, Rusia, 22 de diciembre de 1901; f. Puerto Príncipe, Haití, 13 de enero de 1980) es prácticamente sinónimo de un género de música orquestal llamado, de diversas maneras, "fácil de escuchar", "música hermosa" (específicamente para radio), "ligera" o "semiclásica". Su repertorio incluía arreglos orquestales de canciones pop y melodías de espectáculos de Broadway, así como clásicos familiares. Siempre con el propósito de llegar a la audiencia más amplia posible, primero dejó su huella en la radio, como conductor de programas musicales bajo el patrocinio de Chesterfield Cigarettes, Coca-Cola, Ethyl Gas y Chrysler, y desde 1937 tuvo su propio programa semanal en CBS, "Andre Kostelanetz Presents". Desde la década de 1940 hasta la de 1970, grabó decenas de álbumes (hasta seis al año) en discos de 78 rpm, 45 rpm y LP para Columbia Records, vendiendo más de 50 millones de copias a lo largo de su carrera. Durante quince años dirigió la Filarmónica de Nueva York en su serie Promenade de postemporada en el Lincoln Center y Central Park, bajo el nombre de "André Kostelanetz y su Orquesta". 

Kostelanetz fue igualmente influyente en la introducción de la obra de compositores estadounidenses modernos a un público amplio; entre las piezas que encargó personalmente están A Lincoln Portrait de Aaron Copland, Hudson River Suite de Ferde Grofé , Portrait of Mark Twain de Jerome Kern, New England Triptych de William Schuman, And God Created Great Whales de Alan Hovhaness, Frontiers de Paul Creston y Magic Prison de Ezra Laderman . Menos exitoso, de hecho, objeto de algunas burlas, fue Waltzes for Fiorello de Virgil Thompson. Además de sus muchos proyectos y logros musicales, Kostelanetz fue piloto, un intrépido aventurero y ávido viajero del mundo, coleccionista de amigos y autógrafos, y un importante innovador en el campo de la electrónica de audio. 

André Kostelanetz nació en una familia judía adinerada y culta, pero apolítica. Su padre, corredor de bienes raíces y miembro de la Bolsa de San Petersburgo, esperaba que su hijo mayor siguiera sus pasos y desaprobaba firmemente su inclinación por la música como profesión. Sin embargo, no se opuso a que estudiara piano en el Conservatorio. Cuando en 1917 el clima político ruso se tornó amenazante para las élites, la madre de André, sus dos hermanas y su hermano pequeño, Boris, fueron enviados a Kislovodsk, en el Cáucaso, a casi tres mil kilómetros de San Petersburgo, para protegerse. Aunque solo tenía quince años, el joven André permaneció en casa. Cuando los bolcheviques llegaron al poder en octubre, su padre huyó a Helsinki y dejó a André solo al cuidado del apartamento. Mientras tanto, André estudiaba música de forma privada, ya que las escuelas estaban cerradas. Comía casi siempre en casa de amigos y familiares. 

El caos de la Revolución se apoderó de su vida de forma gradual pero peligrosa. Llegó la noticia de que su madre y sus hermanos en Kislovodsk se habían quedado sin dinero. Con la decisión de encontrar un lugar donde vivir con cierto alivio, se embarcó en una serie de aventuras arriesgadas y alucinantes: un viaje en tren, barco fluvial, velero y caravana por el desierto hasta Kislovodsk en 1918, arresto y encarcelamiento (sin motivo aparente) en Armavir, rescate por un antiguo socio de su padre, regreso a Kislovodsk solo para descubrir que su familia se había marchado a Estados Unidos, hospitalización por tifus y un encuentro fortuito con un médico musical que finalmente lo llevó a ser contratado como pianista de ensayo en la ópera de Kislovodsk. Aún no había cumplido los diecinueve años. Permaneció en el puesto hasta el verano de 1920, cuando realizó un escalofriante viaje en tren —parte del cual sobre el techo de un vagón de carga— a Moscú y de regreso a lo que hoy era Petrogrado. 

Su objetivo era ingresar al Conservatorio y, a pesar de llegar demasiado tarde a los exámenes de ingreso, audicionó para el director Alexander Glazunov —sin duda explicando el motivo de su retraso— y fue admitido. Durante un año y medio más se mantuvo como pianista y director asistente de la Ópera de Petrogrado, pero cuando en enero de 1922 la Ópera cerró por falta de combustible, supo que era hora de irse de Rusia: un crimen capital. Confiando en un anónimo "ferrocarril subterráneo", se dirigió a Nueva York, a su familia, incluyendo a su padre, y a una nueva vida. 

Kostelanetz se estableció de inmediato como profesor de canto y acompañante de estudio. Le ofrecieron un puesto como pianista de ensayo en la Ópera Metropolitana, pero lo rechazó, considerando que la experiencia que ya tenía en ese campo era suficiente. Se propuso ser director de orquesta, concretamente director de radio, el medio del que dependía para aprender inglés. Tenía una intuición clara de que la programación televisiva tenía un enorme potencial. (Se cree y se dice que trabajó para la Ópera Metropolitana durante este período; de hecho, Kostelanetz nunca dirigió en el Met). 

Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1928, justo cuando empezaba a trabajar en la Atlantic Broadcasting Company. El mundo de la radio se expandía rápidamente, incluso mientras la salud económica del país se deterioraba y se avecinaba la Gran Depresión; en dos años, su compañía se había integrado en una red de costa a costa, la Columbia Broadcasting System, y Kostelanetz había sido nombrado director de la Orquesta Sinfónica de la CBS. Dado que el sindicato de músicos de la época prohibía la transmisión de música grabada, incluso para anuncios comerciales, no había peligro de perder su trabajo. Estaba en el podio de lo que él mismo llegaría a llamar «la sala de conciertos más grande del mundo». 

Irónicamente, fueron las limitaciones del formato radiofónico las que dieron lugar al característico sonido Kostelanetz. En primer lugar, las piezas "sinfónicas" que elegía para un programa de media hora debían caber en los veinte minutos que no ocupaban los anuncios, por lo que a menudo debían ser abreviadas o reorganizadas. Más importante aún, descubrió que la disposición habitual de los instrumentos orquestales en el escenario era cualquier cosa menos óptima para el estudio de radiodifusión. Experimentó con la colocación de micrófonos y músicos, captadores de audio suplementarios y duplicaciones inusuales de instrumentos para producir nuevos efectos y colores tonales. El resultado fue un sonido orquestal perfectamente adaptado al nuevo medio y a la industria discográfica en rápido desarrollo. (Los oyentes atentos notarán también que casi todos los temas de Kostelanetz grabados con el sello Columbia duran tres o tres minutos y medio, justo lo suficiente para una cara de un 78). 

Kostelanetz conoció a la soprano francesa de coloratura Lily Pons en 1934, cuando su agente intentó que apareciera en el programa de Chesterfield. Kostelanetz quedó prendado de ella al instante, pero se dio cuenta de que estaba sobrecargada de trabajo y tenía una voz débil. Durante un año trabajaron juntos y con su profesor hasta que su voz se recuperó por completo. Para 1936, ya estaba en Hollywood rodando películas con la RKO. Cada fin de semana, Kostelanetz realizaba el vuelo de dieciocho horas que cruzaba el país desde Nueva York y de regreso para cortejarla y entrenarla. Disfrutaba tanto de volar que finalmente obtuvo su licencia de piloto. La pareja se casó en 1938. 

Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Kostelanetz se inspiró para empezar a encargar a compositores estadounidenses piezas de música programática con temas específicamente estadounidenses. La primera de ellas fue "Un retrato de Lincoln" de Aaron Copland, estrenada en una barcaza en el Potomac en abril de 1942, con narración de Carl Sandburg. 

Como él mismo relata en sus memorias, Echoes: Memoirs of Andre Kostelanetz, en colaboración con Gloria Hammond (1981), Kostelanetz contribuyó involuntariamente al esfuerzo bélico de maneras de las que se percató solo mucho más tarde. Una de sus primeras grabaciones para Columbia fue un arreglo de “Clair de lune” de Debussy, del cual se enviaron muchas copias a las estaciones de la Cruz Roja en Europa con mensajes codificados destinados a levantar el ánimo de los prisioneros de guerra. “El dispositivo era simple y se basaba en el hecho de que la calidad de las grabaciones en aquellos días no era la que debería haber sido: se rayaba un mensaje en código Morse en un disco, que luego se… reproducía en el aire. Los prisioneros sabían que contenía un mensaje codificado y lo escuchaban, pero para cualquier otra persona parecía simplemente otro disco con mal ruido de superficie”. Además, prestó uno de sus aparatos, un frecuencímetro de cuya utilidad dudaba un poco, a un amigo, un marino, que pudo desarrollar un detector de submarinos funcional basado en su tecnología. 

Bajo los auspicios de la USO, Kostelanetz y Pons realizaron dos giras para actuar ante las tropas estadounidenses estacionadas en el extranjero. En la primavera y el verano de 1944 visitaron el "Comando del Golfo Pérsico" (norte de África, Egipto (y las pirámides), Irán e Italia); de diciembre a marzo del año siguiente estuvieron en el Lejano Oriente (India, Birmania y China), terminando en Bélgica, Francia y Alemania, justo cuando los Aliados se adentraban en Colonia. En cada uno de estos remotos escenarios, Kostelanetz tuvo que formar su "orquesta" desde cero, con bandas del Ejército (donde las había) y cualquier músico de cuerda u otros instrumentistas que pudiera encontrar entre el personal. Lily sufrió mucho el frío en China y tuvo que cancelar muchas actuaciones. Kostelanetz tuvo varios sustos al viajar en avión de un lugar a otro, especialmente sobre el Himalaya, pero su característico gusto por la aventura no hizo más que estimular su espíritu. El momento culminante se alcanzó en Colonia, donde durante el concierto los obuses colocados justo detrás de la carpa de actuación disparaban contra el enemigo a sólo tres cuartos de milla de distancia. 

De vuelta a casa, Pons y Kostelanetz se mudaron a un elegante nuevo alojamiento en Ten Gracie Square, donde compartían un balcón con Leopold Stokowski. Poco a poco, el negocio de las grabaciones dio paso a más conciertos en vivo, como director invitado en San Francisco (con motivo de la fundación de las Naciones Unidas), en el Albert Hall de Londres con la Sinfónica de Liverpool y en el Carnegie Hall con la Filarmónica de Nueva York. Con el tiempo, dirigió todas las principales sinfonías de Estados Unidos y la mayoría de las principales orquestas de Europa, Israel y Japón. 

En 1958, Lily Pons decidió jubilarse y mudarse al sur de California; ella y Kostelanetz se separaron y se divorciaron. Kostelanetz nunca soñó con jubilarse. En 1960 se casó con Sara Gene Orcutt y este segundo matrimonio duró varios años. 

En 1963, Kostelanetz inició la serie de verano Promenade de la Filarmónica, que comenzó en el Lincoln Center y posteriormente se trasladó a Central Park. El público se sentó en mesas, hizo picnics y bebió vino; mimos, bailarines, narradores y titiriteros completaron el programa de música clásica ligera. El aumento de los costos de producción interrumpió esta serie enormemente popular en 1978, pero el verano siguiente la Filarmónica, de nuevo con Kostelanetz en el podio, regresó a Central Park, interpretando a Stravinsky y Rimsky-Korsakoff ante una multitud récord de 250.000 personas. 

El último concierto de Kostelanetz fue con la Orquesta Sinfónica de San Francisco en la Ópera War Memorial el 31 de diciembre de 1979. Después, se fue de vacaciones a Haití, donde contrajo neumonía inesperadamente y falleció. No dejó hijos. 

Entre aquellos a quienes Andre Kostelanetz consideraba sus amigos cercanos estaban Richard Rodgers, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern y George Gershwin, su vecino Leopold Stokowski y la ex esposa de Stokowski Gloria Vanderbilt, los directores Serge Koussevitzky, Arturo Toscanini, Fritz Reiner, Eugene Ormandy, las personalidades de cine Marlene Dietrich y Melvyn Douglas, Oscar Levant y los pianistas Leonard Pennario y Sergei Rachmaninoff, el también arreglista Ferde Grofé, el violonchelista Pablo Casals, el agente de la OSS Jim Thompson (que desapareció en Malasia en 1967), el ex senador y candidato presidencial Birch Bayh, los escritores Somerset Maugham, James Michener, Ogden Nash y Carl Sandburg, el pintor Henri Matisse, el almirante de flota Chester Nimitz y el rey Norodom Sihanouk de Camboya. 

– Lucy E. Cross 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con Nunca puedo decir adiós y Volare.  


domingo, 21 de diciembre de 2025

Shalom – Luz de Sefarad en Sevilla

Shalom – Luz de Sefarad en Sevilla  

Hoy nos hemos desplazado hasta Sevilla atraídos por el deseo profundo de acercarnos a su comunidad judía y dejarnos envolver por la memoria de una de las juderías más significativas de la geografía española 

Hacé click en el enlace para ver el programa. 

https://www.rtve.es/play/videos/shalom/luz-sefarad-sevilla/16868561/ 

Carla Thomas

Crédito: Edgar Mata
 
Carla Thomas nació en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, el 21 de diciembre de 1942. Cantante y compositora. 

El sitio www.memphismusichalloffame.com publicó su biografía firmada por Pat Mitchell Worley.   

Carla Thomas marcó el comienzo de una era… La era de Stax Records. 

Cambió la historia de la música. Los primeros artistas en grabar un disco en el ahora famoso estudio 926 E. McLemore, que luego se convertiría en Stax Records, fueron Carla y su padre, Rufus, con "Cause I Love You". La canción se convirtió en un éxito regional, vendiendo más de 30.000 discos y ofreciendo a Satellite Records su primer éxito. Más importante aún, convenció al cofundador de STAX, Jim Stewart, de producir exclusivamente música rhythm and blues y atrajo la atención del fundador de Atlantic Records, Jerry Wexler, hacia Memphis. Poco después, se firmó un acuerdo de distribución con derecho de preferencia entre Atlantic y Satellite. El acuerdo incluía una cláusula por la cual Satellite seguiría grabando a Carla, pero sus lanzamientos llevarían la marca de Atco Records, filial de Atlantic. 

Un salto, un brinco y un salto desde  

Carla se formó toda su vida para una carrera en el mundo del espectáculo. Creció a pocas cuadras de la calle Beale, donde Rufus fue el maestro de ceremonias del Palace Theatre, donde se convirtió en el espectáculo de blues más famoso del mundo. Carla acompañaba a menudo a su padre en el Palace y desarrolló su estilo musical al escuchar a artistas de blues de todos los estilos, desde Bobby Bland hasta BB King. 

A los 10 años, Carla se unió a Teen Town Singers de WDIA Radio, aunque la edad mínima era de 14 años. En su momento, Isaac Hayes y Anita Louis (Soul Children) también formaron parte de la unidad musical rotativa, pero Carla permaneció en el grupo hasta su último año de preparatoria. 

A los 16 años escribió la canción que la catapultó a la fama internacional, "Gee Whiz (Look at His Eyes)". Se convirtió en su canción insignia, alcanzando el Top 10 en la lista de pop, el Top 5 en la de R&B y le valió una actuación en American Bandstand. 

Los primeros en las listas de éxitos 

En 1966, "BABY" alcanzó otro éxito en las listas de éxitos. Las canciones de Carla alcanzaron las listas nacionales más de 20 veces con sencillos como "Let Me Be Good to You", "I Like What You're Doing to Me", "I've Got No Time to Lose", "A Love of My Own" y la canción de respuesta de Sam Cooke, "I'll Bring It on Home to You". En 1967, grabó el LP King & Queen con Otis Redding. El álbum de duetos incluía clásicos del soul como "Tell It Like It Is" y "Bring it on Home", pero el sencillo más destacado fue su ingeniosa y jovialidad en "Tramp" de Lowell Fulson. 

Entre grabaciones y presentaciones, encontró tiempo para obtener su licenciatura en la Universidad Estatal de Tennessee. Posteriormente, Carla continuó sus estudios en la Universidad Howard con sus compañeros Roberta Flack, Donnie Hathaway y Harold Wheeler. Carla Thomas brilló en el histórico concierto WATTSTAX, patrocinado por el sello, en Los Ángeles, California. Carla enamoró a las más de 100.000 personas que asistieron con "Pick Up the Pieces", "Gee Whiz" y la conmovedora "I Have A God Who Loves". En 1967, se embarcó en la ahora famosa gira europea de la Stax/Volt Revue, en la que participaron muchas de las estrellas del sello, como Otis Redding, William Bell y Booker T. & the MGs. 

Carla Thomas ha aparecido en varias reediciones, entre las que destacan una recopilación de sus grandes éxitos en 1994 y una grabación en directo de una actuación en Memphis en 2002. Sin embargo, en 2007 se publicó Live at the Bohemian Caverns, grabado en 1967 en el famoso centro de jazz de Washington, D.C., con una banda estelar liderada por Donny Hathaway. La actuación en Bohemian Caverns fue una idea original de Carla para demostrar que su destreza vocal no se limitaba al soul. Revela su pasión por el pop y el jazz, ya que interpretó con destreza estándares que se hicieron famosos gracias a artistas como Irving Berlin, Johnny Mathis, Billie Holliday, Doris Day y Frank Sinatra. 

Reconocido e idolatrado 

Aunque Carla rara vez actuó después de la década de 1990, su legado ha sido reconocido de numerosas maneras. En 1993, fue honrada por su carrera en los Premios Pioneer de la Fundación Rhythm & Blues junto con pesos pesados como James Brown, Wilson Pickett y Solomon Burke. También participó en el documental de 2003, "Only the Strong Will Survive", que se proyectó en el Festival de Cine de Cannes y presentó a varios artistas de Stax. Las canciones de Carla han llegado a oídos más jóvenes a través de artistas que van desde Wu Tang Clan y Salt-N-Peppa hasta Joss Stone y Fontella Bass. El año de su incorporación, actuó junto a sus hermanos Marvell y Vaneese en la celebración del 40.º aniversario de la Sección de Memphis de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. 

Carla Thomas tiene un papel innegable en la historia musical de Memphis, pero también dejó una marca indeleble en la historia de la música. 
A continuación, celebramos su cumpleaños, con uno de sus grandes éxitos: Gee Whiz, en vivo en el programa Sunday Night Live en 1989. 

sábado, 20 de diciembre de 2025

Bobby Colomby


Robert Wayne Colomby, más conocido como Bobby Colomby, nació en Nueva York, Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1944. Baterista, compositor y productor. 

El sitio www.easternpromotion.com publicó su biografía. 

BOBBY COLOMBY 
 
Es uno de los axiomas más antiguos de la industria: ver cada obstáculo como un desafío y considerar las cosas desde todos los ángulos. Dado que Bobby Colomby inició su carrera como baterista y cofundador de Blood, Sweat and Tears; posteriormente desempeñó un papel clave en la producción de álbumes de artistas tan aclamados como The Jacksons, Harry Connick, Jr., Jaco Pastorius y Kenny Loggins; fue corresponsal musical nacional de "Entertainment Tonight"; y ocupó altos cargos ejecutivos en importantes compañías discográficas, es evidente que este veterano de la industria ha cosechado éxitos en el negocio musical desde todas las perspectivas posibles. 

Recientemente, Bobby ha producido proyectos para el trompetista Chris Botti, como "When I Fall In Love" y "December", y está produciendo el próximo CD de Paula Cole. También es consultor principal de la división musical de Warner Brothers Pictures. 

Bobby se desempeñó como consultor senior de 550 Digital Media Ventures de Sony, la división de Sony Broadband Entertainment creada para crear, operar, incubar, invertir y adquirir empresas de medios digitales. 550DMV tiene oficinas en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Londres. 

En 1996, Bobby completó un periodo de siete años como Vicepresidente Sénior de Desarrollo Creativo en Sony Music, donde asumió una amplia gama de responsabilidades. Durante su estancia, Bobby fichó a nuevos artistas, desarrolló estrategias de marketing y dirigió el pionero programa regional de A&R de la compañía, que colocó representantes de A&R en ciudades de todo el país, lo que permitió a los sellos afiliados a Sony echar un vistazo a jóvenes talentos prometedores en sus etapas iniciales. Entre otros logros significativos en Sony, Bobby fue clave en el lanzamiento de la carrera del músico y actor Harry Connick, Jr. Impulsó la colaboración con el gran jazzista Branford Marsalis y Jay Leno durante el primer año de Leno en "The Tonight Show", y también fue productor ejecutivo de Earth, Wind and Fire y del exitoso álbum de regreso de Kenny Loggins en 1993, Leap of Faith. 

Trabajar con artistas tan diversos es fácil para Bobby Colomby. Originario de Nueva York, creció en una familia muy musical. Su hermano Harry representó al legendario Thelonious Monk durante 14 años, mientras que su otro hermano, Jules, también músico de jazz, era muy amigo de Miles Davis (quien en una ocasión le pidió prestada la trompeta a Jules para grabar el influyente álbum Walkin'). "A los cinco años, cantaba solos de Clifford Brown con gran precisión, para el deleite de mis hermanos y sus amigos", recuerda Bobby. "Más adelante, no salía con ninguna chica a menos que supiera quién era Charlie Mingus. Supongo que, como en Diner, estaba un poco obsesionado". 

Aunque Bobby empezó a tocar la batería a los quince años, también continuó su formación, obteniendo una licenciatura en Psicología. Durante sus estudios de posgrado, decidió tomarse un tiempo libre de sus estudios para dedicarse a la música. Junto con Steve Katz y Al Kooper, formó Blood, Sweat and Tears en 1967, iniciando una trayectoria increíblemente exitosa de casi diez años. A partir del segundo álbum de la banda, su lanzamiento homónimo de 1969, Blood, Sweat & Tears ganó el Grammy al Álbum del Año, vendió millones de discos, creó sencillos de éxito como "Spinning Wheel", "You Made Me So Very Happy" y "And When I Die", y se consolidó como un referente de calidad para los años venideros. 

Al principio de la banda, Bobby asumió un puesto de liderazgo y con el tiempo se convirtió en el productor de muchos de los álbumes de BS&T. "En aquel entonces me interesaba la mecánica de la música", dice, "y todavía me interesa". Esa experiencia le llevó a firmar un contrato de producción con CBS Records. Su primer proyecto fue el álbum debut de un genio del bajo, entonces desconocido, llamado Jaco Pastorius, a quien Bobby descubrió en Ft. Lauderdale, Florida. "Mi objetivo", dice Bobby, "era presentar a Jaco de tal manera que se pudiera escuchar el chasquido de las cajas de los bajos al cerrarse en todo el mundo mientras los músicos exclamaban con resignación: '¿Para qué molestarse?'". Otros artistas que produjo entonces incluyeron a Eddie Palmieri, Mother's Finest y Pages, una banda que alcanzó el éxito en las listas de éxitos en los 80 como Mr. Mister. 

Mientras era vicepresidente de A&R en Epic Records, Bobby se hizo cargo de la producción ejecutiva de un álbum de un grupo cuya carrera necesitaba un resurgimiento. El álbum era Destiny; el grupo, The Jacksons. Ese éxito multiplatino allanó el camino para el éxito histórico de Michael Jackson en los años venideros. Cinco años como vicepresidente de A&R en Capitol Records llevaron a Bobby a producir álbumes de éxito de artistas como America y Tavares. Durante este tiempo, también abrió un camino profesional muy diferente al firmar como corresponsal de "Entertainment Tonight". Cubrir la escena musical como un reportero objetivo fue un reto para quien había estado al tanto toda su vida. "Aprendí que no se escribe un artículo sobre un artista sin un punto de vista, un ángulo", dice. "Los de A&R no suelen pensar así. Pero los de marketing sí". 

Aunque se sentía cómodo frente a la cámara, Bobby prefería estar entre bastidores, trabajando con grandes talentos musicales. Mientras trabajaba como consultor sénior de A&R en EMI/Manhattan Records, contrató y desarrolló a artistas tan prestigiosos como Robbie Nevil, Thomas Dolby y el creador de éxitos multiplatino Richard Marx. 

A pesar de sus muchos años en la industria, Bobby Colomby nunca ha perdido su entusiasmo por la música y los artistas que la crean. "Me alegra tanto ver a los artistas con los que trabajo triunfar como cuando yo mismo tuve éxito como artista", dice Bobby. "Es el instinto paternal. En mi trabajo, adoptas artistas y te sientes muy cercano a ellos. Si tienes la experiencia, saben que pueden contar contigo. La alegría está en haber contribuido a sus carreras". 

En cuanto al futuro, Bobby espera nuevos desafíos con su nuevo sello, Signal 21 Music (con el cofundador y artista Richard Marx) y como consultor sénior de Digital Media Ventures de Sony Music. 

"Me gusta poder reconocer la visión del artista y guiarlo a través del sistema", dice. "Cuando cuentas con un equipo de personas dispuestas a trabajar en sinergia y logras que se sientan relevantes, esenciales y apreciadas, puedes formar una gran compañía". Por supuesto, el ingrediente clave es la buena música, pero Bobby no comparte necesariamente la opinión general al respecto. "Hay muchos artistas legítimos, mágicos y únicos que no tienen oportunidad porque no suenan como los demás", añade Bobby. "La gente suele preguntar: '¿Cómo se puede vender algo único?'. En realidad, es mucho más fácil vender algo único y memorable que vender una imitación. Hay que tener la integridad del artista en la máxima estima. No hay otra opción". 

Si eso suena un poco descarado, Bobby no está preocupado. Sabe que su pasión por la buena música lo ha guiado hasta ahora y lo seguirá haciendo mañana. Como él mismo dice: «Cuando te cruzas con alguien brillante y quieres dar a conocer ese genio al mundo, no deberías preocuparte por los detractores. Nuestra obligación en la industria musical es buscar y exponer el más alto nivel artístico, independientemente del género». 

Momentos destacados de su carrera 

Los logros del Sr. Colomby a lo largo de su notable carrera en la industria musical incluyen ser Vicepresidente Senior de Desarrollo Creativo en Sony Music, Vicepresidente de Artista y Repertorio en Capitol y Epic Records, Consultor Senior de Warner Brothers Pictures Music, Consultor Senior de Nueva Tecnología de Sony Music, Consultor Musical en EMI/Manhattan Records, Comentarista Musical para “CBS Morning Show”, Corresponsal de “Entertainment Tonight” en Paramount Communications así como miembro fundador, líder, productor y baterista de la innovadora y muy exitosa banda de Jazz-Rock Blood, Sweat & Tears. 

www.drummerworld.com 

A continuación, celebramos su cumpleaños, con Look up to the sky. Blood Sweat & Tears en Alemania, en 1974. 

viernes, 19 de diciembre de 2025

Jánuca y Navidad en Haifa, Israel


Hace unos días la ciudad de Haifa, en Israel, se iluminó para celebrar la convivencia de distintas tradiciones. 

Las luces de Jánuca, la media luna y el árbol de Navidad comparten el paisaje, con el santuario bahá’í como telón de fondo. 

Fechas en las que festividades se celebran juntas, compartiendo un mismo tiempo, y brillando en armonía una junto a la otra. 

Dentro de pocos días finaliza Jánuca y próximamente llega la Navidad, ambas con con un profundo sentido religioso para sus comunidades en todo el mundo, y que se hermanan en estos días. 

Karel Svoboda


Karel Svoboda nació en Praga, entonces Checoslovaquia, el 19 de diciembre de 1938, y murió en Jevany, República Checa, el 28 de enero de 2007. Pianista y compositor. 

El sitio www.epdlp.com publicó este recordatorio firmado por Javier Memba.   

Compositor checo nacido en Praga. Fue el autor de un buen número de canciones populares que se hicieron muy famosas. Hijo del propietario de una sastrería, la infancia del futuro compositor estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Acabado el conflicto, recién llegados al poder los comunistas (1948), desposeyeron a su padre del negocio familiar y en casa de los Svoboda se sucedieron las miserias. Aun así, su madre consiguió un piano para que el muchacho diera rienda a sus inquietudes artísticas. En ello estaba cuando, ya en los años 60, la música bigbeat se cruzó en su vida, pasando a formar parte del grupo Mefisto. No obstante, escribió sus primeras canciones para algunos miembros de La Linterna Mágica y el Teatro Rokoko de Praga, donde conoció a algunas de las futuras estrellas de la canción checa. Entre ellas, Marta Kubisová, para la que escribió El mensaje, el primer gran éxito de su carrera. Pero sería en las ediciones de 1968 y 1969 del Festival de Río de Janeiro donde Svoboda se dio a conocer internacionalmente. Convertido en el compositor favorito de los intérpretes checos más aplaudidos, a Karel Gott le escribió 80 canciones, no tardó en comenzar a componer para la cadena de televisión alemana ZDF, para la escribió más de 900 piezas. Fue una de las más famosas la sintonía que en 1975 compuso para La abeja Maya, serie de dibujos animados que se convirtió en la favorita de la época entre los niños. Tras abandonar la escritura de canciones en 1993, el compositor se dedicó únicamente a escribir para el cine y la escena musical. Según declaró el mismo Svoboda preguntado al respecto, componer canciones para un mercado tan restringido como el checo no le resultaba rentable. No fue ése el caso del musical Drácula, una nueva versión de la novela de Bram Stoker que en Praga fue vista por 1.200.000 personas. Entre ellas, el expresidente checo Václav Havel, un reconocido admirador de Svoboda. En el año 2007 se suicidó en su domicilio de un disparo. Desaparecía así el rey del pop checo y el principal impulsor de ese boom musical en la República Checa.  © Javier Memba 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con una selección de canciones en la voz de Karel Gott: Hey, hey baby; Crazy Love; Mistral; Paganini y Lady Carnaval.  

jueves, 18 de diciembre de 2025

Ser antisemita es “cool”

El diario Infobae, en su edición digital, publicó este artículo de opinión irmado por Pilar Rahola.

Ser antisemita es “cool”

Israel, ese pequeño país que lleva luchando por su supervivencia desde que nació, asediado por guerras y azotado por el terrorismo, se convierte en el paria entre las naciones, como el pueblo judío se convirtió secularmente en el paria entre los pueblos

Por Pilar Rahola 

18 Dic, 2025 

Una bandera australiana se encuentra entre tributos florales en honor a las víctimas de un tiroteo en la celebración de la festividad judía en Bondi Beach, en Sídney, Australia. REUTERS/Hollie Adams

Para quienes estudiamos el fenómeno, nunca hubo ninguna duda: el antisionismo es el disfraz políticamente correcto del antisemitismo de siempre. Detrás de aquellos que corean ruidosamente su odio al sionismo (en general, sin conocer ni entender el concepto), late un pensamiento de odio a los judíos. Camuflado, pero puro.

Por supuesto, este símil será negado por los bienpensantes que aseguran amar las películas de Woody Allen y tener un amigo judío, y cuya pasión guerrera solo se dirige contra el primer ministro israelí. Intentan transformar su discurso de odio en un simple ejercicio crítico, y por ese camino se atreven a verbalizar todo tipo de barbaridades. El discurso de odio a Israel ha traspasado todas las fronteras éticas, convertido en un acoso y derribo a todo un país y a toda su gente. Es por ello que se trata de un odio que trasciende el ámbito del conflicto y aterriza en lo cotidiano: boicot a los israelíes en las competiciones deportivas, en los concursos de Eurovisión, en sus paseos como turistas, e incluso, en el súmmun de la locura, se llega a exigir el boicot a las universidades y a los científicos israelíes. Es un boicot a la persona por su origen y su identidad, más allá de sus acciones y de sus pensamientos, y así queda marcado cada israelí con la estrella de David en el brazo, en cada tuit, en cada consigna, en cada manifestación. Es un proceso de segregación, deshumanización y estigmatización contra todo un pueblo.

Israel, ese pequeño país que lleva luchando por su supervivencia desde que nació, asediado por guerras y azotado por el terrorismo, se convierte en el paria entre las naciones, como el pueblo judío se convirtió secularmente en el paria entre los pueblos. No es casual que el único país del mundo cuya existencia se discute, y al que se le adjudican las peores maldades de la humanidad -genocidio, apartheid, colonialismo-, sea el único que otorga el derecho internacional al pueblo judío. Nadie discute los países que nacieron al albur del puro de Churchill después de la Segunda Guerra, pero muchos se atreven a poner en duda la patria de los judíos que cuenta con más de tres mil años de historia. Ese es el significado del famoso “del río hasta el mar”: la aniquilación del estado judío.

Todo los síntomas nos llevan al mismo lugar: el antisionismo es la nueva marca del antisemitismo de siempre. Se transforma, muda, se disfraza, pero al final vuelve a ser el monstruo que expulsó a los judíos en la vieja Sefarad, los vilipendió en la Francia de Dreyfuss, los persiguió en la Rusia zarista y finalmente, de la mano de Hitler, masacró a tres cuartas partes de la población judía de Europa. Que la antorcha del antisemitismo clásico haya pasado a las manos del antisionismo de izquierdas es una desgracia moral y una evidencia letal.

Hablemos claro: la masacre del 7 de octubre fue la excusa para levantar y modernizar la vieja judeofobia y convertir al pueblo judío en el chivo expiatorio de todo mal. Los responsables de este tsunami de odio son dos grandes corrientes del pensamiento: el islamismo ideológico, que lleva el antisemitismo en el ADN; y la izquierda occidental, que ha llegado a cotas de irresponsabilidad inimaginables. ¡Quien le iba a decir al maléfico Yahya Sinwar, defensor de la misma ideología del Estado Islámico, que serían las izquierdas occidentales quienes trabajarían con más ardor por atacar a los judíos! Ese es el detalle en el que se esconde el diablo: el totalitarismo yihadista y la izquierda revolucionaria son cómplices del mismo odio. En ambos casos, seduciendo a jóvenes en los campus universitarios, alimentado los bulos inimaginables, creando falsedades horribles como si fueran aprendices de Goebbels, y animando a la segregación y al estigma a todo un pueblo. Son ideológicamente distintos, pero los une el odio a las democracias liberales, el odio a Israel -la democracia liberal más exitosa del mundo- y el odio a los judíos.

En este sentido, la matanza en la fiesta de Hanukká en Bondi Beach ha sido desgraciadamente muy ilustrativa. Los hechos son tan brutales como acostumbra a perpetrar el totalitarismo yihadista: buscar un lugar con muchas personas, disparar a todo el mundo, y matar cuantos más judíos sea posible. El mismo concepto que las cámaras de gas nazis: rapidez y efectividad letal. Pero lo ilustrativo no ha sido que dos cerebros corrompidos por una ideología del mal, en nombre de un dios de muerte, hayan hecho una masacre. Lo ilustrativo ha sido el intento de toda esta izquierda judeófoba de responsabilizar a Israel de la barbarie antisemita de Sidney, a causa de la guerra en Gaza. Al final, como siempre ha ocurrido, si matan a los judíos es porque tienen alguna culpa, no en vano los judíos nunca pueden ser víctimas, siempre deben ser victimarios. Así pasó con las víctimas del 7 de octubre, y así pasa en cada acto de violencia en sinagogas, en centros judíos, en grupos de turistas agredidos...: el foco de la culpa no se pone en los agresores, sino en las víctimas. ¿Se imaginan si cada vez que el yihadismo hace un atentado, los ciudadanos musulmanes no pudieran pasear por la calle con sus símbolos, o ir a las mezquitas, o celebrar sus fiestas sin sufrir agresiones? Y, sin embargo, eso es lo que ocurre con normalidad con los judíos: sus escuelas y sus sinagogas protegidas policialmente, sus símbolos escondidos, sus fiestas al amparo de la intimidad.

El antisemitismo es la escuela de odio más letal de la historia y está creciendo en todo el mundo a cotas de altísimo riesgo. Los judíos son solo 15 millones de personas en un mar de 8 mil millones. Un pueblo pequeño secularmente perseguido y asesinado, que vuelve a ser señalado. Y cuando esto ocurre, cuando el antisemitismo crece, se convierte en un aviso, en la fiebre de una enfermedad: significa que nuestra sociedad está infectada y que peligra la tolerancia y la libertad. Ninguna sociedad sale indemne cuando crece el odio a los judíos, porque en ese odio palpita el virus de nuestra destrucción. Esa es la irresponsabilidad de la izquierda jueófoba actual: en su locura de alimentar esta oleada de antisemitismo moderno, destruye la sociedad de la tolerancia. No hay democracia si los judíos son agredidos, sufren o se esconden. No la hay porque el antisemitismo no es un problema de los judíos, es un problema serio, violento y letal de la democracia.

---

Betty Grable


Elizabeth Ruth Grable, más conocida como Betty Grable, nació en San Luis, Misuri, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 1916, y murió en Santa Mónica, California, Estados Unidos, el 2 de julio de 1973. Actriz, cantante y bailarina. 

El sitio www.newnetherlandinstitute.org publicó este recordatorio. 

Elizabeth Ruth (Betty) Grable [1916-1973] 

Artista de teatro y cine 

Betty Grable tuvo una vida relativamente corta. Falleció de cáncer de pulmón a los 56 años. Pero durante su corta vida, tuvo una prolífica carrera como estrella de cine. A los 23 años ya había participado en unas 20 películas, incluyendo la nominada al Óscar, "La alegre divorciada" en 1934. 

Durante la década de 1940, fue la estrella principal de Twentieth Century Fox. Durante trece años, que abarcan la década de 1950, participó en unos 25 musicales y comedias. Su último gran éxito con Lauren Bacall y Marilyn Monroe fue "Cómo casarse con un millonario" en 1953. 

Algunas de sus películas famosas de la década de 1940 fueron "Down Argentine Way" en 1941, "Moon over Miami" en 1941, "Spring Time in the Rockies" en 1942, "Coney Island" en 1943, "Sweet Rosie O'Grady" en 1942, "Pin Up Girl" en 1944, "Diamond Horse Shoe" en 1945 y "Mother Wore Tights" en 1947. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Grable fue la chica pin-up número uno para los soldados estadounidenses. Sus competidoras eran Dorothy Lamour, Rita Hayworth y Lana Turner. 

Los mejores musicales de Grable después de la guerra fueron "That Lady in Ermine" en 1948, "When My Baby Smiles at Me" en 1948 y "Wabash Avenue" en 1950. 

Grable se inició en la actuación gracias a la insistencia de su madre en que una de sus hijas se convirtiera en estrella de cine. Su primer papel en una película fue en "Happy Days" en 1929, cuando solo tenía 13 años. El hecho de que Grable triunfara como estrella de cine dice mucho sobre la determinación de su madre. Pero cabe sospechar que el talento de Grable tuvo más que ver con su éxito que la determinación de su madre. 

Betty Grable nació el 18 de diciembre de 1916. Su padre, John C. Grable, era hijo de inmigrantes alemanes y holandeses. Su madre, Lillian Hoffman, era de ascendencia holandesa, irlandesa e inglesa. 

Grable se casó con el famoso exactor infantil Jackie Coogan en 1937. Pero el matrimonio no duró mucho. Terminó en divorcio tres años después, en 1940. En 1943, Grable se casó con el trompetista de jazz y director de orquesta Harry James. Tuvieron dos hijos. Su segundo matrimonio duró 23 años. La pareja se divorció en 1965. 

Como ya se mencionó, la vida de Betty Grable fue breve. El 2 de julio de 1973, a los 56 años, falleció de cáncer de pulmón. Fue enterrada en el cementerio Inglewood Park de Inglewood, California. A lo largo de su carrera como actriz, participó en 84 películas, obras de teatro y programas de televisión. 

A continuación, la recordamos en el día de su nacimiento, con I Heard The Birdies Sing, fragmento de la película Footlight Serenade, de 1942. 


---

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Spade Cooley


Donnell Clyde Cooley, más conocido como Spade Cooley, nació en Grand, Oklahoma, Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1910, y murió en Oakland, California, Estados Unidos, el 23 de noviembre de 1969. Cantautor, violinista, director de orquesta y actor. 

El sitio www.walkoffame.com publicó este recordatorio. 

Spade Cooley 

Donnell Clyde Cooley, más conocido como Spade Cooley, fue un músico estadounidense de western swing, director de big band, actor y personalidad televisiva. Su carrera terminó en 1961 cuando fue arrestado y condenado por el asesinato de su segunda esposa, Ella Mae Evans. 

Uno de los grupos que tocaba en el Venice Pier Ballroom en Venice, California, estaba liderado por Jimmy Wakely con Spade Cooley al violín. Miles de bailarines acudían los sábados por la noche para bailar swing y hop. «Las multitudes y los aficionados al jitterbugger lo adoraban». Cuando Wakely consiguió un contrato cinematográfico con Universal, Spade lo sustituyó como director de orquesta. 

Para capitalizar el éxito de la dupla Bob Wills-Tommy Duncan, Cooley contrató al vocalista Tex Williams, capaz de crear el suave y profundo sonido de barítono que popularizó Duncan. El contrato de 18 meses de Cooley en el Venice Pier Ballroom de Santa Mónica batió récords durante la primera mitad de la década de 1940. Su tema "Shame on You", publicado por el sello OKeh de Columbia, se grabó en diciembre de 1944 y fue número 1 en las listas de música country durante dos meses. "Shame on You" fue el primero de una serie ininterrumpida de seis sencillos en el Top Ten, incluyendo "Detour" y "You Can't Break My Heart". 

Cooley apareció en 38 películas del género western, tanto en papeles secundarios como como doble del actor vaquero Roy Rogers. Anunciado como Spade Cooley y su pandilla de baile western, apareció en la película sonora " Take Me Back to Tulsa", estrenada el 31 de julio de 1944 junto a Tex Williams y Carolina Cotton. "Corrine, Corrina" se estrenó el 28 de agosto de 1944 sin Cotton. En 1950, Cooley tuvo papeles importantes en varias películas y protagonizó dos cortometrajes: " King of Western Swing" y "Spade Cooley & His Orchestra". 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con Shame On You y Miss Molly. 



---

martes, 16 de diciembre de 2025

Rodión Shchedrín


Rodión Konstantínovich Shchedrín nació en Moscú, Unión Soviética, el 16 de diciembre de 1932, y murió en Múnich, Alemania, el 28 de agosto de 2025. Compositor, pianista, profesor de música, libretista y compositor. 

El sitio www.operaactual.com publicó este recordatorio firmado por Lourdes Morgades. 

Muere el compositor ruso Rodión Shchedrín a los 92 años 

Autor de siete óperas, desde finales de la década de 1960 obtuvo el reconocimiento internacional y el apoyo de grandes directores de orquesta y solistas 

29 / 08 / 2025 - Lourdes MORGADES  

El compositor ruso Rodion Shchedrin, considerado el sucesor de Prokófiev y Shostakóvich, ha muerto hoy en Múnich a los 92 años. Brillante pianista, fue un prolífico compositor que escribió sinfonías, conciertos, música de cámara, óperas y ballets, que escribió para su esposa la bailarina Maya Plisétskaya, con la que se casó en 1958. Shchedrin alcanzó pronto el reconocimiento tanto en la Unión Soviética como posteriormente en Rusia y en el extranjero, donde siempre tuvo el apoyo de grandes directores de orquesta que programaban sus obras, así como de los solistas que estrenaban sus conciertos. 

Nacido el 16 de diciembre de 1932 en Moscú, Rodion Shchedrin era hijo de un compositor y profesor de teoría musical. A finales de la década de 1930 inició su formación en la escuela coral estatal y tras la Segunda Guerra Mundial entró en el Conservatorio de Moscú, donde estudió composición con Yuri Shaporin y piano con Jakov Flier. Se convirtió en un gran pianista y escribió numerosas obras para piano, que a menudo interpretaba él mismo en sus primeros conciertos. Además de intérprete y compositor, Shchedrin accedió en 1964 a la cátedra de composición del Conservatorio de Moscú y en 1973 sucedió a Dmitri Shostakóvich al frente de la Unión de Compositores Rusos, cargo que mantuvo hasta 1990. 

La obra de Rodion Shchedrin fue en sus inicios de carácter tonal con uso de motivos temáticos del folclor ruso para pasar posteriormente al uso de técnicas aleatorias y seriales. Su obra saltó las fronteras de la Unión Soviética a partir de finales de la década de 1960 con el estreno en 1967 del ballet Carmen Suite que su esposa Maya Plisétskaya bailó con el Bolshói por todo el mundo. Shchedrin siempre tuvo el favor de los grandes directores de orquesta rusos y occidentales. Leonard Bernstein estrenó su Segundo Concierto para Orquesta en Nueva York en 1968 y tanto Lorin Maazel como Valery Gergiev le encargaron obras. Su extenso catálogo incluye seis conciertos para piano, uno para violín, uno para viola, uno para violonchelo, uno para trompeta y uno para oboe, así como varios para diversas combinaciones de instrumentos, tres sinfonías, música de cámara, siete óperas y numerosos ballets. 

Su primera ópera, No solo amor, se estrenó el 25 de diciembre de 1961 en el Teatro Bolshói de Moscú. La obra, que narra la vida de un pueblo de la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial donde los hombres han muerto en la guerra y solo quedan niños y mujeres, irritó a las autoridades culturales de la época que en la segunda función prevista la sustituyeron por La traviata. Dos meses más tarde se programaron tres funciones de la obra y desapareció del repertorio. Solo años después volvió a los escenarios y Shchedrin realizó una revisión en 1971. 

Tras el fiasco de la primera ópera tardó 15 años a volver a abordar el género. Fue a mitad de la década de 1970 que escribió Almas muertas, basada en la obra satírica del mismo título de Gogol, que el mismo compositor había convertido en libreto. Se estrenó el 7 de junio de 1977 en el Teatro Bolshói bajo la dirección de Yuri Temirkanov. Almas muertas, una obra maestra de la ópera del siglo XX, tuvo su estreno fuera de la Unión Soviética en Boston (Estados Unidos) en marzo de 1988 en el marco de la glásnost soviética en un festival que bajo el título de Making Music Together presentaba obras de compositores soviéticos y estadounidenses. 

Su siguiente ópera, Lolita, basada en la obra homónima de Vladimir Nabokov, fue un encargo de Mstislav Rostrópovich, que inicialmente estaba previsto que se estrenara en el nuevo teatro de París, La Bastilla, inaugurado en 1989, pero acabó estrenándose el 14 de diciembre de 1994 en la Real Ópera de Suecia bajo la dirección musical de Rostrópovich. Posteriormente, se representó en Rusia, Alemania y la República Checa y es uno de los títulos más programados fuera de Rusia del repertorio operístico de Shchedrin. Volvió a la ópera ya en siglo XXI cuando recibió un encargo de Lorin Maazel para la Orquesta Filarmónica de Nueva York para la que escribió El peregrino encantado, basada en la obra del mismo título de Nikolái Leskov estrenada en versión de concierto el 19 de diciembre de 2002 en Nueva York. Posteriormente, se estrenó en Rusia y en 2008 se presentó en el Festival de Edimburgo. 

El 30 de octubre de 2006, el Conservatorio de Moscú acogió el estreno de Boyarina Morozova una ópera coral rusa en dos partes para cuatro solistas, coro mixto, trompeta, timbales y percusión con libreto del propio compositor a partir de La vida de La boyarina Morozova del arcipreste Avvakum. Le siguió El zurdo, basada en el cuento de Leskov El zurdo bizco de Tula y la pulga de acero estrenada el 26 de junio de 2013 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, que también acogió el 26 de diciembre de 2015 el estreno de la última ópera del compositor, Un cuento de Navidad, basado en los cuentos de hadas de B. Nemtsov, traducidos al ruso por Nikolái Leskov. 

Tras la perestroika, Rodion Shchedrin residió alternativamente en Moscú y Múnich, donde hoy ha muerto. - ÓA 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con el Concierto para Piano y Orquesta Nº 1 Op.5, en su doble condición de compositor y solista, junto a la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de la URSS, dirigida por Evgeni Svetlanov, y la Suite del Ballet Carmen, en la versión de la Orquesta Sinfónica, y la Big Band de la Radio de Frankfurt, bajo la dirección de Andrés Orozco-Estrada. 



---

lunes, 15 de diciembre de 2025

Tormenta


Liliana Esther Maturano, más conocida como Tormenta, nació en Buenos Aires, Argentina, el 15 de diciembre de 1952. Cantante, compositora, guitarrista, productora, presentadora y actriz. 

El sitio www.tormentacantante.com publicó su biografía. 

Liliana Maturano comenzó su carrera profesional a los 15 años convirtiéndose en la primera cantante argentina en vender discos masivamente al mismo nivel que los intérpretes masculinos de esos años en Argentina y América Latina. 

Por su carácter idealista y rebelde Mario Pizzurno director artístico de RCA Víctor la bautizo con el seudónimo de “Tormenta”. 

Esta cantautora de un estilo vocal único y personal lidero los rankings de venta de discos durante los años 70 y 80 sin interrupción. 

De ahí en más se convirtió en un artista clásico del género melódico que ya lleva grabados más de 30 álbumes y escrito 400 canciones, lleva ganados 10 discos de oro y 4 de platino, ha participado en películas musicales como “Los Éxitos del Amor”, “La Carpa del Amor”, etc., ha conducido y producido programas de televisión como “El Show”, “Divina Noche”,” Si fuera como Ayer” y “La música de tu Vida”. 

También ha escrito canciones leitmotiv para películas como “Desde el Abismo” con Mariano Barabino y “Los Viernes de la Eternidad” con Lalo Schiffrin. 

Países como Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay, Panamá las comunidades latinas de EEUU y Europa requieren permanentemente de sus shows dada su convocatoria de público, siendo la cantante argentina de mayor trascendencia en el exterior de su país. 

Sus éxitos más resonantes son “Cebando Mate”, “Por favor me siento sola”, “Brindo por ti y por mí”, “Adolescente Tierno”, “Promesas son Promesas”, ”Si fuera como Ayer“, y muchos más. 

Su clásico “Adiós Chico de mi Barrio” ha sido incluido en películas como “Machuca” del realizador chileno Andrés Wood, “El Mundo que queremos” de Patrick de Patrick Davidson y la teleserie peruana del mismo nombre del actor y director Aldo Miyashiro, es una de las canciones latinas más versionadas en distintos estilos musicales. 

Tormenta es llamada cariñosamente “La Reina de la Feria” por FM Bésame la radio romántica de mayor audiencia en Colombia porque es la cantante que más se ha presentado con su show en “La Feria de las flores” festividad tradicional de la ciudad de Medellín. 

Durante el año 2020 ha lanzado 4 singles de manera digital “Como te recuerdo mi amor” (con video clip realizado por Daniel Kuriga), “Me vas a extrañar”, “Tú me apasionas” y su versión de “El Viejo Matías”. 

A continuación, celebramos su cumpleaños, con dos de sus grandes éxitos: Adolescente Tierno y Adiós chico de mi barrio. 



---

domingo, 14 de diciembre de 2025

Shalom – Janucá: luz, fe y esperanza

Shalom – Janucá: luz, fe y esperanza  

Janucá, la Fiesta de las Luces, conmemora el milagro del aceite que ardió ocho días durante la reinauguración del Templo de Jerusalén. En el programa de hoy, el rabino Isaac Cohen, Rabino Principal Sefardita de Caracas, nos explica cómo las luces de Janucá siguen inspirando valores fundamentales. 

Hacé click en el enlace para ver el programa. 

https://www.rtve.es/play/videos/shalom/januca-luz-fe-esperanza/16857927/ 

Spike Jones


Lindley Armstrong Jones, más conocido como Spike Jones, nació en Long Beach, California, Estados Unidos, el 14 de diciembre de 1911, y murió en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 1 de mayo de 1965. Actor, comediante, baterista, percusionista y director de orquesta.  

El sitio www.walkoffame.com publicó este recordatorio. 

Spike Jones 

Lindley Armstrong “Spike” Jones fue un popular músico y director de banda especializado en la interpretación de arreglos satíricos de canciones populares. Las baladas y obras clásicas que recibían el tratamiento de Jones se acentuaban con disparos, silbidos, cencerros y voces ridículas. Durante la década de 1940 y principios de la de 1950, la banda grabó bajo el nombre de Spike Jones and his City Slickers y realizó giras por Estados Unidos y Canadá bajo el nombre de The Musical Depreciation Revue. 

El padre de Jones era agente del ferrocarril Southern Pacific. El joven Lindley recibió su apodo por ser tan delgado que lo comparaban con un clavo de ferrocarril. A los 11 años recibió su primera batería. De adolescente, tocó en bandas que él mismo formó. El chef de un restaurante del ferrocarril le enseñó a usar ollas, sartenes, tenedores, cuchillos y cucharas como instrumentos musicales. Tocaba frecuentemente en orquestas de teatro. En la década de 1930 se unió a la orquesta de Victor Young, lo que le permitió recibir numerosas ofertas para participar en programas de radio, como el Lifebuoy Program de Al Jolson, Burns and Allen y el Kraft Music Hall de Bing Crosby. 

De 1937 a 1942, fue percusionista de la Orquesta John Scott Trotter, que tocó en la primera grabación de White Christmas de Bing Crosby. Spike Jones formó parte de la banda de acompañamiento de la compositora Cindy Walker durante sus inicios en la grabación con Decca y Standard Transcriptions. Su canción "We're Gonna Stomp Them City Slickers Down" inspiró el nombre de la futura banda de Jones: los City Slickers. 

Los City Slickers surgieron de los Feather Merchants, una banda liderada por el vocalista y clarinetista Del Porter, quien se mantuvo en segundo plano frente a Jones durante los primeros años del grupo. Grabaron discos experimentales para Cinematone Corporation y actuaron en público en Los Ángeles, donde consiguieron un pequeño número de seguidores. Entre los miembros originales se encontraban el vocalista y violinista Carl Grayson, el banjista Perry Botkin, el trombonista King Jackson y el pianista Stan Wrightsman. 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con la Danza del Sable. 


---

sábado, 13 de diciembre de 2025

Jeff Baxter


Jeffrey Allen Baxter, más conocido como Jeff Baxter o Skunk, nació en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de diciembre de 1948. Guitarrista y compositor. 

El sitio www.jeffskunkbaxter.com publicó su biografía. 

Carrera musical 

Primeros años 

Baxter se unió a su primera banda a los 11 años. En la escuela secundaria en la Ciudad de México, Jeff formó una banda de surf que llegó al top 10 de la radio en México. Mientras aún era estudiante de preparatoria, trabajó en Jimmy's Music Shop en Manhattan en 1965 y 1966. En Jimmy's, Baxter conoció al guitarrista Jimi James (que más tarde se convertiría en Jimi Hendrix), quien apenas comenzaba su carrera como líder, y le proporcionó su primera Fender Stratocaster personalizada para zurdos. Baxter y Hendrix se hicieron buenos amigos. Después de dejar Jimmy's, Baxter se mudó al taller de reparación y personalización de guitarras de Dan Armstrong, la meca de los guitarristas en Nueva York y en todo Estados Unidos. Al mudarse a Boston para asistir a la universidad, Baxter trabajó como técnico de guitarras y reparador de amplificadores en Jack's Drum Shop en Boylston Street 

Skunk llegó por primera vez al público del rock en 1968 como miembro de la banda de rock psicodélico Ultimate Spinach. Baxter se unió a la banda para Ultimate Spinach III, su tercer y último álbum. Tras dejar la banda, tocó con los Holy Modal Rounders, tocó el bajo para Tim Buckley y se unió a la banda de Buzzy Linhart. Mientras aún vivía en Boston, Baxter comenzó a consolidarse como músico de estudio tanto en Boston como en Nueva York. 

Con Steely Dan 

Después de la separación de Ultimate Spinach, Baxter se mudó a Los Ángeles y encontró trabajo como guitarrista de sesión. En 1972 se convirtió en miembro fundador de la banda Steely Dan, junto con el guitarrista Denny Dias, el bajista Walter Becker, el tecladista y vocalista Donald Fagen, el baterista y vocalista Jim Hodder y el vocalista David Palmer 

Baxter apareció con Steely Dan en sus primeros tres álbumes, Can't Buy a Thrill en 1972, Countdown to Ecstasy en 1973 y Pretzel Logic en 1974. Contribuyó con los rellenos de guitarra y el solo característico que se escucha en el éxito más alto del grupo en las listas, "Rikki Don't Lose That Number". 

Con los Doobie Brothers 

Mientras terminaba de trabajar en Pretzel Logic, Baxter se enteró de las intenciones de Becker y Fagen de retirar a Steely Dan de las giras y trabajar casi exclusivamente con músicos de sesión. Con esto en mente, Baxter dejó la banda en 1974 para unirse a The Doobie Brothers, quienes en ese momento estaban de gira promocionando su cuarto álbum, What Were Once Vices Are Now Habits. Como músico de sesión, había contribuido con la guitarra pedal steel en Vices, así como con "South City Midnight Lady" en su predecesor, The Captain and Me. El primer álbum de Baxter como miembro titular del grupo fue Stampede de 1975. Aportó un interludio acústico ("Precis") y participaciones significativas con la guitarra slide y la pedal steel. 

Mientras se preparaba para la gira de apoyo a Stampede, el fundador de los Doobie Brothers, Tom Johnston, fue hospitalizado por una dolencia estomacal. Para sustituir a Johnston en la voz, Baxter sugirió contratar al cantante y teclista Michael McDonald, con quien Baxter había trabajado en Steely Dan. Con Johnston aún convaleciente, McDonald pronto fue invitado a unirse a la banda a tiempo completo. Las contribuciones vocales y compositivas de McDonald, así como el estilo de guitarra más jazzero de Baxter, marcaron un nuevo rumbo para la banda. Continuaron cosechando éxitos con el álbum de 1976 Takin' It to the Streets, Livin' on the Fault Line de 1977 y, en particular, Minute by Minute de 1978, que se mantuvo durante cinco semanas como el álbum número 1 en Estados Unidos y generó varios sencillos de éxito; el trabajo de Baxter en el álbum incluye una interpretación al final de "How Do the Fools Survive?". 

A principios de 1979, Baxter y el baterista cofundador John Hartman dejaron la banda. 

Carrera musical posterior 

Baxter ha seguido trabajando como guitarrista de sesión para diversos artistas, entre ellos Willy DeVille, Bryan Adams, Hoyt Axton, Eric Clapton, Sean O'Bryan Smith, Gene Clark, Sheryl Crow, Freddie Hubbard, Tim Weisberg, Joni Mitchell, Ricky Nelson, Dolly Parton, Carly Simon, Ringo Starr, Gene Simmons, Rod Stewart, Burton Cummings, Barbra Streisand y Donna Summer. Ha trabajado como músico de gira para Elton John, Linda Ronstadt y Billy Vera and the Beaters. En la primavera de 2003, por invitación de su íntimo amigo, ex compañero de habitación e ingeniero de grabación y mezcla Larold Rebhun, Jeff, por capricho, llegó al famoso estudio de grabación de North Hollywood "Glenwood Place" para tocar la guitarra y el pedal steel en dos canciones (55 Chevy y Cowboy Boots y 501's) escritas y grabadas por el SEAL de la Marina de los Estados Unidos Curt Campbell, que están en el álbum "Nature of the Beast" bajo el nombre de The Eclectic Beast Band. 

En 1982, participó en el álbum de Spirit, Spirit of '84, lanzado como The Thirteenth Dream fuera de los EE. UU. 

En 1984, Baxter tocó teclados con Bob Weir, Billy Cobham, Bobby Cochran, Kenny Gradney ("Tigger") y Dave Garland de Bobby and the Midnites en el Teatro Capitol de Passaic, Nueva Jersey. Ese mismo año, produjo y tocó la guitarra y el sintetizador en el álbum de la banda "Where the Beat Meets the Street" de Columbia Records. 

En 1986, Baxter se unió a James Brown y Maceo Parker en la guitarra para varias fechas de gira por Norteamérica. 

En 1990, Baxter se unió a John Entwistle, Joe Walsh, Keith Emerson, Simon Phillips y al relativamente desconocido vocalista Rick Livingstone en un supergrupo llamado The Best. El grupo lanzó un video de una actuación en vivo en Japón antes de disolverse. También produjo dos álbumes para la banda de hard rock Nazareth, así como álbumes para Carl Wilson, Livingston Taylor, The Ventures y Nils Lofgren. Fue productor del álbum de Bob Welch de 1982, Eye Contact. En 1991, Baxter también produjo un video documental, "Guitar" (Warner Brothers VHS y LaserDisc), en el que viaja por el mundo y entrevista a guitarristas que admira. En 1994, actuó en el videojuego Tuneland. 

En 1997, Baxter compuso la banda sonora de la película La maldición del infierno. 

Baxter continúa haciendo trabajo de estudio, más recientemente en álbumes tributo a Pink Floyd y Aerosmith. En 2012, apareció en Language of the Heart del tecladista Brian Auger y That's Why God Made the Radio de The Beach Boys. También toca ocasionalmente en The Coalition of the Willing, una banda compuesta por Andras Simonyi, embajador de Hungría en los Estados Unidos; Alexander Vershbow, embajador de los EE. UU. en Corea del Sur; Daniel Poneman, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y más tarde subsecretario de Energía de la administración Obama; y Lincoln Bloomfield, exsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para Asuntos Político-Militares. El 19 de junio de 2007, Baxter tocó con la banda Beats Workin' del exsecretario de prensa de la Casa Blanca Tony Snow en el picnic del Congreso celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca. 

La siguiente fase 

La última etapa de Skunk llegó con su larga colaboración con el teclista y productor CJ Vanston. Ambos habían trabajado juntos en la composición y producción de anuncios durante años y decidieron que era hora de volcar sus habilidades creativas combinadas en un proyecto musical. Trabajando en el estudio de CJ, escribieron y grabaron una amplia gama de canciones que representan la diversidad de géneros musicales por los que Skunk es conocido. Decidieron entonces que añadir voces, tanto de Baxter como de artistas invitados, aportaría aún más profundidad al proyecto. Su excompañero de la banda Doobie Brother, Michael McDonald, aceptó unirse y coescribir una nueva canción. Baxter y Vanston también trabajaron con Jonny Lang y Clint Black para crear nuevo material. Baxter arrasó en la versión de "My Old School" que siempre había querido hacer con Steely Dan y cantó la canción. Baxter está entusiasmado por comenzar la gira tras el lanzamiento del CD en junio de 2022. 

Peter Chaikin de JBL entrevistó a CJ Vanston sobre su colaboración con Baxter en su próximo álbum Skunk. 

A continuación, celebramos su cumpleaños, con "Rikki Don't Lose That Number" en vivo en los Premios TEC del NAMM Show 2016 en Anaheim, California. Con Kipp Lennon en la voz, Nathan East en el bajo, CJ Vanston en los teclados y la Larry Batiste 2Cold Chili Bone TEC Band. 


---