jueves, 19 de febrero de 2026

Tony Iommi


Anthony Frank Iommi Jr., más conocido como Tony Iommi, nació en Aston, Birmingham, Reino Unido, el 19 de febrero de 1948. Compositor, guitarrista y productor. 

El sitio www.tonyiommifantastic.com publicó esta biografía. 

Frank Anthony Iommi, mejor conocido como Tony Iommi, guitarrista y compositor, fundador y líder del grupo Black Sabbath es ampliamente reconocido como uno de los guitarristas más importantes e influyentes, e inventor de la música heavy metal. 

PERÍODO ANTES DEL SÁBADO  

Frank Anthony Iommi nació el 19 de febrero de 1948 en Birmingham, Inglaterra, hijo único de Anthony Frank y Sylvie Maria Iommi. Su padre influyó decisivamente en sus gustos musicales, ya que, al igual que todos los tíos de Tony, tocaba el acordeón y le enseñó a tocarlo.  

Pero las aspiraciones musicales de Tony estaban en otra parte: quería aprender a tocar la batería, ser baterista. Afortunadamente para el heavy metal, Tony optó por la guitarra eléctrica.  

Años después, en una entrevista, admitió que se había dedicado seriamente a las artes marciales y estaba convencido de que allí estaba su futuro. Hoy en día, la única conexión que Tony Iommi tiene con las artes marciales es que, sin duda, es cinturón negro en heavy metal. 

Su primera guitarra fue una Watkins Rapier para zurdos. La inspiración de Tony provino de The Shadows, el grupo de acompañamiento de Cliff Richard, pero que también publicó temas instrumentales bajo su propio nombre, entre ellos los éxitos "Apache", "Frightened City", "Many of Mystery" y muchos más. El guitarrista principal de The Shadows fue Hank Marvin, quien impresionó especialmente a Tony y cuyo estilo copió y practicó constantemente. Pronto aprendió prácticamente toda la música de The Shadows. 

Pero no solo Hank Marvin era un ídolo de Iommi; también lo eran Eric Clapton, Jimmy Hendrix, Wes Montgomery, Joe Pass y otros músicos de jazz. Como la mayoría de los músicos que se inician en el mundo del jazz, Tony empezó escuchando discos y copiando su estilo mientras continuaba sus estudios de guitarra. De esta manera, fundó un rico bagaje de jazz y blues, característico de principios de los sesenta. 

Tony se había unido a su primera banda y, como muchos de sus amigos, había aceptado un trabajo en una fábrica después de dejar la escuela, pero estaba decidido a que algún día podría convertirse en un profesional con su propia banda. 

Que Tony Iommi se convirtiera en una leyenda del heavy metal se debe a su incapacidad para rendirse. Una cualidad que tuvo la fortuna de poseer, ya que antes de convertirse en profesional, Tony había trabajado como operador de prensa en una fábrica de chapa metálica. Tras conseguir un contrato para una gira por Alemania con su grupo, estaba trabajando el último viernes antes de salir de gira cuando sufrió un accidente que le cortó las puntas de los dedos corazón y anular de la mano izquierda. ¿Un descuido momentáneo, un momento de descuido, o fue el destino? De no haber ocurrido el accidente, un género nuevo y emocionante que arrasó en el mundo e influyó en miles de músicos se habría perdido para la música. 

El consenso entre los médicos era que Tony Iommi no volvería a tocar la guitarra a menos que pudiera hacerlo con la mano derecha. Tony incluso visitó la famosa Harley Street de Londres para consultar con uno de los mejores cirujanos del país, pero volvió a recibir la misma opinión pesimista. Hablaremos más sobre este cirujano más adelante. 

Durante un tiempo, y como es comprensible, Tony atravesó una etapa de depresión, pero las cosas empezaron a mejorar cuando un buen amigo le trajo una grabación del guitarrista de jazz Django Reinhardt, quien, tras un incendio, se había quedado solo con dos dedos de la mano izquierda. Al principio, protestó diciendo que escuchar música de guitarra era lo último que necesitaba hacer en ese momento, pero su amigo perseveró y finalmente lo convenció. Mientras Tony escuchaba la brillantez de Reinhardt, empezó a creer que quizás no todo estaba perdido y poco después volvió a tocar la guitarra. Para proteger las dolorosas yemas de sus dedos, intentó todo tipo de cosas, pero nada tuvo éxito. Al principio intentó cambiar de mano y deslizar el mástil de la guitarra con la izquierda, tocando como diestro, pero se volvió difícil. Un día, durante una visita al banco, vio a una cajera contando dinero con lo que parecían ser dedales en el dedo. Le preguntó si podía verlos y ella le preguntó si quería un par. Tras darle las gracias, Tony regresó a casa e inmediatamente colocó los dedales sobre las yemas de los dedos heridos e intentó tocar. Por desgracia, eran demasiado blandos, pero se le había ocurrido una idea que resultaría bastante exitosa. Finalmente, Tony encontró una salida a su aparente situación desesperada: hizo dos dedales con tapas de botellas de Fairy Liquid y los cubrió con cuero.  

Más tarde, contactó con un técnico en silicona médica y le preguntó si podía fabricarle dedales de silicona "a medida" que se colocaran sobre las puntas de los dedos. Las puntas debían ser lo suficientemente duras como para proteger los dedos de Tony y permitirle presionar las cuerdas. Tras un par de intentos, los dedales de silicona estaban hechos. Funcionaron bastante bien, pero finalmente Tony tuvo que usar cuerdas delgadas extra ligeras, colocándolas en una posición baja en el diapasón para minimizar la presión. Incluso entonces, tuvo que afinar su guitarra de Mi a Re# y luego a Do# para aliviar la tensión en las puntas de los dedos. Dado que los dedos perdieron sensibilidad, Tony tuvo que volver a entrenar varias técnicas como el bend y el vibrato. Fue cuestión de mucha práctica y perseverancia, cualidades típicas de Tony Iommi, y volvió a dominar el instrumento, usando el oído en lugar del tacto perdido.  

Y aquí es donde empezó el heavy metal, porque el cambio provocó un sonido único, particularmente grave y sombrío. Al darse cuenta de que había encontrado algo muy diferente en la música, Tony empezó a usar un volumen muy alto e ideas innovadoras como la alta ganancia, un tono muy distorsionado y, finalmente, conectar su guitarra a la entrada de bajos del amplificador. El sonido resultante formaría el sello distintivo del futuro grupo, Black Sabbath, que los identificaría dondequiera que fueran.  

Algunas de las primeras bandas en las que Tony Iommi tocó fueron The Rockin' Chevrolets y The Birds and The Bees, entre 1965 y 1966. A finales de 1965, se unió a The Rest, fundada por otro brummie, Bill Ward. Esta fue la primera vez que Tony tocó con el futuro baterista de Sabbath. The Rest era simplemente otra típica banda de los 60, sin nada especial y sin ninguna señal del tremendo futuro que les aguardaba a dos de sus integrantes. 

Dejando atrás a The Rest, en enero de 1968 Tony se unió al grupo Mythology como guitarrista y un mes después Bill Ward se unió a la batería. Sin embargo, la relación fue efímera, ya que Mythology se disolvió tras un concierto en Silloth en julio de 1968. En agosto, coincidiendo con la disolución de Mythology, también se disolvió Rare Breed. Su vocalista, John "Ozzy" Osbourne, con quien Tony había estudiado y con quien, por cierto, nunca se había llevado bien, también se unió. También se unió el guitarrista rítmico Terry "Geezer" Butler. Otros dos que se unieron fueron el guitarrista slide Jimmy Phillips y el saxofonista Alan "Aker" Clarke.  

La banda de seis integrantes se llamó The Polka Tulk Blues Company, que poco después abrevió su nombre, algo engorroso, a Polka Tulk. La banda tocaba blues de ritmo rápido y medio, así como un blues de 12 compases. Poco después, el guitarrista slide Phillips y el saxofonista Clarke fueron despedidos de la banda, y los cuatro restantes la bautizaron Earth. 

A finales de 1968, Tony fue invitado a unirse a Jethro Tull de Ian Anderson, tras la marcha de Mick Abrahams, quien había formado su propia banda, Blodwin Pig. Tony interpretó «Song For Jeffrey» en la única actuación de «The Rolling Stones Rock and Roll Circus» en diciembre de 1968. Aunque solo estuvo con Jethro Tull dos semanas, tuvo tiempo de escribir una parte de guitarra para la canción «Nothing Is Easy», que posteriormente grabaría Martin Barre para el álbum «Stand Up». Afirma que durante este breve periodo su comprensión de la música cambió enormemente y comenzó a escribir sus propias composiciones. Fue durante esta etapa de su carrera que apareció la Fender Stratocaster, que Tony y su padre habían pintado de blanco. El malestar con la dirección de Jethro Tull es el motivo de su marcha. 

Al regresar a la Tierra, eufórico por el entusiasmo de su breve experiencia con Jethro Tull, Tony Iommi se dedicó a organizar la Tierra, insistiendo en ensayos regulares, madrugando, terminando tarde y exigiendo mucho trabajo. Incluso los recogía por la mañana para llevarlos al trabajo. Esto dio sus frutos y la capacidad técnica y la habilidad de la banda aumentaron enormemente. Tanto es así que en 1970 compusieron su primera canción, «Black Sabbath». A esta le siguió «Wicked World». 

Una anécdota cómica, aunque no tanto, sobre Earth trata sobre su contratación para tocar en uno de los mejores clubes de Birmingham. Mientras el grupo se preparaba, se quedaron un poco confundidos al enterarse de que el público esperaba con ansias su último sencillo. Como nunca habían grabado un disco, simplemente no supieron qué pensar, pero pronto se dieron cuenta de que la dirección del club los había confundido con otra banda con el mismo nombre, ¡que actualmente estaba en las listas de éxitos! La actuación de Earth en el club esa noche no tuvo buena acogida y la dirección les prohibió volver a actuar allí. 

Al reconocer el problema muy real que planteaban dos bandas con el mismo nombre, la banda decidió que era necesario cambiar su nombre, y finalmente se decidió por el nombre de la traducción al inglés de la película de terror italiana “I Tre Volti Della Paura”: ¡Black Sabbath! 

DENTRO DE BLACK SABBATH 

En 1970, Vertigo Records lanzó el primer álbum homónimo de la banda, "Black Sabbath". La grabación se realizó en un estudio durante doce horas con dos grabadoras de cuatro pistas. La música era hard rock con influencias del blues, pero estas primeras grabaciones mostraban un estilo particular y reconocible. 

El trabajo de Iommi con la guitarra consistía en solos de estilo blues, construidos sobre escalas pentatónicas menores y de blues, riffs en tonalidad menor y vibrato en cuerdas al aire, creando un sonido sólido, oscuro y doom. Ya desde el primer álbum de Black Sabbath, el talento único de Iommi se hizo evidente, así como su inagotable imaginación al componer riffs de guitarra. La personificación de las ideas musicales de Tony en el álbum debut fue la canción principal para la que escribió el inusual y siniestro riff, utilizando un intervalo poco común llamado «El Diablo en la Música» en la Edad Media, considerado disonante.  

Cuatro meses después, el álbum se lanzó en Estados Unidos bajo el sello Warner Bros. Records y desde entonces ha vendido millones de copias. Resulta especialmente interesante que fue con esta primera grabación que Iommi empezó a usar una guitarra Gibson SG cuando la pastilla de su Stratocaster blanca falló, obligándolo a usar una Gibson SG de repuesto, una guitarra a la que sería fiel durante muchos años.  

Anteriormente, en esta historia de Tony Iommi, mencionamos su visita a un cirujano de Harley Street, quien le dijo que era improbable que volviera a tocar. Sea cierto o quizás solo una leyenda urbana, la historia cuenta que cada vez que salía un nuevo disco, Tony le enviaba una copia a su médico, quien estaba encantado de recibirla y saber que se encontraba bien. 

El segundo lanzamiento del grupo se iba a llamar "War Pigs", pero posteriormente se cambió el nombre a "Paranoid". Paranoid ascendió al primer puesto de las listas de éxitos del Reino Unido. La grabación del álbum duró cuatro días. "Paranoid" tiene una matriz jazzística en la estructura de la composición y el solo de guitarra, que demuestra la maestría de Iommi y sus raíces jazzísticas. Lenta pero seguramente, el sonido de la banda continuó evolucionando hacia un estilo revolucionario, que poco a poco se conocería como "heavy metal". 

En febrero de 1971, Black Sabbath regresó al estudio para comenzar a trabajar en su tercer álbum "Master of Reality", que subió al quinto lugar en las listas de éxitos del Reino Unido. Una vez más, el sonido único y notable de la guitarra desafinada de Gibson y más de los riffs innovadores y poderosos de Iommi aseguraron que las ventas llegaran a millones como había sido el caso de los dos primeros álbumes.  

Tony fue uno de los primeros guitarristas en usar acordes de potencia de tres cuerdas en su música. En este álbum también tocó la flauta, el piano y los teclados. Master of Reality se grabó en los Island Studios de Londres entre febrero y abril de 1971. El álbum fue producido por Rodger Bain, quien también había producido sus dos álbumes anteriores.  

Si el heavy metal empezó en algún momento, fue en septiembre de 1972, cuando Black Sabbath lanzó "Vol. 4", su cuarto álbum. Sin embargo, este álbum tuvo algunos problemas. Tony comentó que, en ese momento, el grupo comenzó a experimentar con el sonido. Dos temas, "Wheels Of Confusion" y "Under The Sun", pueden considerarse con razón el prototipo del género metal. Si bien Vol. 4 no tuvo el mismo éxito que los tres anteriores, ascendió al octavo puesto en las listas de éxitos del Reino Unido. 

En cuanto al quinto álbum, hubo problemas. Tony dijo: «Las ideas no surgían como en el Volumen 4 y nos descontentamos muchísimo. Todos estaban esperando a que se me ocurriera algo. Simplemente no se me ocurría nada. Y si no se me ocurría nada, nadie haría nada». La respuesta de Tony fue llevar a la banda a un castillo de Gloucester del siglo XVIII y empezar a ensayar en las mazmorras, donde recuperó la inspiración y creó el riff principal de la canción principal.  

Rick Wakeman de Yes se unió a Sabbath para la canción "Sabbath Bloody Sabbath" tocando el teclado, e Iommi tocó la guitarra eléctrica y acústica, además del piano sintetizador, el clavicordio, el órgano y la flauta. Con este álbum, la banda amplió su estilo musical lento y rítmico añadiendo cuerdas, teclados y arreglos orquestales más complejos. Lanzado en noviembre de 1973, el álbum alcanzó el cuarto puesto en las listas de éxitos del Reino Unido y vendió más de un millón de copias. 

El sexto álbum, "Sabotage", fue el primer álbum de Black Sabbath que no recibió un disco de platino. Se lanzó en septiembre de 1975. Tony, quien también lo produjo, dijo: "Podríamos haber seguido y seguido, volviéndonos más técnicos, usando orquestas y todo lo demás, algo que no queríamos. Nos reflexionamos y queríamos hacer un álbum de rock", lo cual hicieron y ascendió al séptimo puesto en las listas británicas. Ese mismo año, Tony Iommi fue nombrado el mejor guitarrista de hard rock del mundo. 

Black Sabbath comenzó a trabajar en su siguiente álbum en Criteria Studios en Miami, Florida, en junio de 1976. Para ampliar su sonido, la banda incorporó al tecladista Gerry Woodruffe, quien también había participado en menor medida en Sabotage. «Technical Ecstasy» alcanzó el duodécimo puesto en las listas de éxitos del Reino Unido. Con este álbum, Iommi quería diversificar los arreglos utilizando instrumentos adicionales, lo que algunos atribuyen al título del álbum, pero el resto del grupo se mostró reticente, pues deseaba mantener el estilo al que estaban acostumbrados y que había tenido tanto éxito.  

Sin embargo, Tony triunfó y el estilo que siguió la banda durante los primeros cinco álbumes cambió. Durante este período, Tony Iommi siempre estuvo buscando nuevas ideas, evolucionando constantemente como músico y explorando el mundo musical que lo rodeaba. Algo que ha permanecido con él hasta el día de hoy.  

En octubre de 1978 se lanzó "Never Say Die". Ese mismo año, el vocalista John "Ozzy" Osbourne permaneció en la banda. El abuso de drogas de Ozzy provocó que Tony le pidiera que se marchara. Al igual que el álbum anterior, "Never Say Die" era diferente. La experimentación de Iommi había dado como resultado un sonido de guitarra progresivo y definido, obtenido principalmente mediante guitarras personalizadas y diferentes técnicas de amplificación. En este álbum, la apreciación y comprensión de Tony por el jazz se perciben con fuerza, con teclados y saxofones que aportan un toque jazzístico. 

Se acepta generalmente que los álbumes grabados hasta ese momento por la banda de Iommi tuvieron una tremenda influencia en la música contemporánea, conduciendo al surgimiento de un género independiente de heavy metal e inspirando a generaciones de jóvenes músicos. 

En 1979, Osbourne dejó Black Sabbath para ser reemplazado por Ronnie James Dio, exvocalista de Rainbow. Dio trajo consigo un nuevo sonido para Sabbath, cuyos dos siguientes álbumes, "Heaven and Hell" (abril de 1980, noveno puesto en las listas de éxitos del Reino Unido) y "Mob Rules" (noviembre de 1981), vendieron millones de copias. Dio ayudó a la banda a captar una nueva generación de jóvenes fans, y su potente y extensa voz le permitió a Tony expandir aún más sus horizontes musicales, continuar su carrera creativa en una nueva dirección y perfeccionar sus riffs rítmicos y sus rápidas técnicas de solo. 

Los años 80 y 90 vieron a Tony reconstruir la banda con muchos cambios de formación con vocalistas que incluían a Ian Gillan (anteriormente de Deep Purple), Glenn Hughes (anteriormente de Trapeze y Deep Purple), Ray Gillen y Tony Martin (Alliance). También colaboró con Cozy Powell, Bobby Rondinelli, Vinny Appice (batería), Neil Murray, Bob Daisley (bajo) y otros. Con estas diferentes formaciones se lanzaron los álbumes ''Born Again'' (1983), ''Eternal Idol'' (1987), ''Headless Cross'' (1989), ''TYR'' (1990), ''Dehumanizer'' (1992), ''Cross Purposes'' (1994), ''Forbidden'' (1995). Muchos afirman que Headless Cross es uno de los mejores álbumes grabados por Black Sabbath, clasificándose como uno de los mejores álbumes que la banda haya lanzado.  

En 1985, la formación original de Black Sabbath volvió a reunirse para una aparición en Live Aid. 

TONY IOMMI EN SOLITARIO 

Tony Iommi grabó su primer álbum en solitario en 1986. Se tituló "Seventh Star" y contó con la participación de Glenn Hughes (voz), Geoff Nicholls (teclados), Dave Spitz (bajo) y Eric Singer (batería). Aunque el álbum fue exclusivamente obra de Tony en solitario, dado que él era el autor de toda la música y la mayoría de las letras, la discográfica exigió que se publicara bajo el sello Sabbath. El álbum se describió incorrectamente como "Black Sabbath con Tony Iommi", pero Sabbath no participó y, como se mencionó, fue el primer proyecto en solitario de Tony. La potente voz de Glenn Hughes combinaba a la perfección con los rápidos solos de blues de Tony. 

En 1992, Iommi apareció en el concierto tributo a Freddy Mercury, tocando cuatro canciones con su amigo cercano Bryan May y miembros de Queen y otros artistas.  

En 1996, comenzaron los rumores sobre una reunión original de los Sabbath, y en 1997 la formación original de Black Sabbath se reunió, realizó una gira y lanzó el álbum en vivo "Reunion". Tras la reunión, Black Sabbath recibió un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal por la canción "Iron Man". Black Sabbath ganó su segundo Grammy en 2014 por la canción "God Is Dead". 

En 2007, Tony Iommi reunió otra formación histórica con Ronnie James Dio, Geezer Butler y Vinnie Appice bajo el nombre de Heaven And Hell, realizando también una gira y lanzando el nuevo álbum de estudio "The Devil You Know".   

El primer álbum oficial en solitario de Tony Iommi (en realidad, su primer álbum en solitario salió en 1986, pero la discográfica insistió en que se lanzara bajo el nombre de Sabbath), "Iommi", se lanzó en diciembre de 2000. Un número considerable de músicos de rock reconocidos fueron invitados a grabar. Según Tony, había participado durante mucho tiempo en la grabación de cada álbum de Black Sabbath con un cantante, un bajista y un baterista, y simplemente quería probar algo diferente. El tema "Who's Fooling Who" fue grabado con Ozzy Osbourne y Bill Ward. Otros músicos involucrados fueron: Henry Rollins (Rollins Band), Phil Anselmo (Pantera, Down), Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana), Billy Idol (Generation X, carrera en solitario), Ian Astbury (The Cult), Skin (Skunk Anansie), Peter Steele (Type O Negative), Serj Tankian (System Of A Down). Toda la música fue escrita por Tony Iommi en colaboración con el productor Bob Marlette. El amigo cercano de Tony, Brian May de Queen, también participó.  

En 2002, Tony Iommi participó en la celebración del Jubileo de Oro de Queens, junto a Ozzy Osbourne, interpretando la canción «Paranoid». Tony también recibió una nominación al premio Ivor Novello por la canción «Changes» de Black Sabbath en 2003. 

En 2004, Tony lanzó su segundo álbum oficial en solitario, "The 1996 Dep Sessions", con Glenn Hughes (voz y bajo), Jimmy Copley (batería), Don Airey, Geoff Nicholls y Mike Exeter (teclados). Aunque se lanzó en 2004, las grabaciones se realizaron en 1996 y la mayoría de los fans de Tony las conocieron a través de un bootleg llamado "Eighth Star". La mayoría de los temas del álbum son baladas bien estructuradas de estilo hard rock con el impecable trabajo de Iommi en las guitarras eléctrica y acústica. 

Tony y Glenn Hughes acordaron seguir trabajando juntos durante las grabaciones de "The 1996 Dep Sessions", y el resultado fue el álbum "Fused", lanzado en julio de 2005 con Kenny Aronoff a la batería. El álbum presenta un sonido moderno. Tuvo una excelente acogida por parte de la crítica y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos en el Reino Unido. El propio Tony Iommi lo calificó modestamente de "fuerte". 

Black Sabbath ingresó al Salón de la Fama de la Música del Reino Unido en 2005 y, un año después, al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos. En 2008, Tony Iommi recibió una estrella en el Paseo de las Estrellas de Birmingham.  

En octubre de 2009, el gobierno armenio le otorgó a Tony la Orden de Honor por su trabajo en la organización benéfica Rock Aid Armenia para las víctimas del terremoto.  

En 2011, Tony Iommi e Ian Gillan organizaron un supergrupo llamado WhoCares, que también incluye a Nicko McBrain (Iron Maiden, batería), Jason Newsted (ex-Metallica, bajo), Jon Lord (Deep Purple, teclados) y Linde Lindstrom (HIM, guitarra). El proyecto lanzó un sencillo benéfico, "Out Of My Mind / Holy Water", para recaudar fondos para construir una escuela de música para niños en Gumri, Armenia. Posteriormente, el proyecto lanzó un álbum completo titulado "WhoCares", con grabaciones raras para promover la causa. Tony también participó en otros proyectos benéficos. Participó en la subasta benéfica de guitarras de Bryan Adams para recaudar fondos para las víctimas del tsunami y en la subasta Rock The Cure de la compañía Gibson para la investigación del cáncer de mama. 

En 2009, Tony experimentaba un dolor considerable en las articulaciones de los dedos de la mano derecha. Los médicos reiniciaron un tratamiento con células madre, que consiste en extraer células inmaduras capaces de transformarse en otros tipos de tejido, incluso hueso. Tony comentó que había sentido dolor tras experimentar problemas en la mano derecha causados por el contacto entre huesos debido al desgaste del cartílago. Tras el tratamiento, comentó que solo era cuestión de esperar, pero que incluso después de seis semanas la mejoría había sido considerable. Añadió que se alegraba de haber optado por esa vía en lugar de optar por la cirugía. Tony tuvo la mano vendada con una especie de brazalete anatómico durante un tiempo. En sus propias palabras, no lo usaba porque no podía tocar la guitarra, sino para poder responder a los apretones de manos de sus fans. 

Tony Iommi escribió su autobiografía "Iron Man: Mi viaje por el cielo y el infierno con Black Sabbath", publicada en 2011, y se hizo muy popular entre sus fans y todos los aficionados a la música de guitarra. También presentó su propio programa musical, "Black Sunday", en la emisora de radio Planet Rock. 

En noviembre de 2011 (11/11/11) en el legendario club Whisky A Go Go, Iommi, Osbourne, Butler y Ward se reunieron para anunciar una reunión y gira de Black Sabbath. Al mismo tiempo, se prometió la composición de un nuevo álbum. Dos meses después, a Tony le diagnosticaron las primeras etapas de linfoma. El linfoma es un cáncer de los linfocitos, un tipo de célula que forma parte del sistema inmunitario. Tras el tratamiento, que consistió en quimioterapia y radioterapia, se afirma que su pronóstico es bueno. A pesar de someterse a un tratamiento desagradable, Tony continuó trabajando en un nuevo álbum. Sin embargo, la gira que se había organizado dos o tres meses antes se llevó a cabo, pero no con Tony. 

En mayo de 2012, ofreció un concierto benéfico con Black Sabbath en la O2 Academy de su Birmingham natal, recaudando fondos para la organización benéfica Help For Heroes. Su siguiente actuación fue en el Download Fest del Reino Unido, seguido de un concierto en el Lollapaloosa Fest de Chicago, EE. UU., en agosto. 

Podemos llamar a Tony Profesor desde ahora, ya que recibió un Doctorado Honoris Causa en Artes (Hon Darts) de la Universidad de Coventry el 19 de noviembre de 2013. El título le fue otorgado "en reconocimiento a su contribución al mundo de la música popular; en particular, siendo reconocido como uno de los fundadores del heavy metal y uno de los músicos más grandes e influyentes de todos los tiempos".  

El exitoso álbum de estudio "13" se publicó en junio de 2013 y alcanzó el número 1 en las listas británicas tras su primera semana de ventas, así como el número 1 en las listas Billboard de Estados Unidos. Tony y sus compañeros de Sabbath recibieron el Doble Disco de Oro en Canadá en 2013 por las ventas de "13", y un año después, el Disco de Platino por "13" y el DVD "Live...Gathered In Their Masses". Aún bajo intensa quimioterapia y radioterapia, Tony realizó otra gira mundial, desde Australia hasta Estados Unidos, Latinoamérica y posteriormente Europa, reuniendo a millones de fans bajo la bandera de Sabbath e iniciando un verdadero resurgimiento de Sabbath.  

En 2014, Tony y Sabbath recibieron su segundo Grammy en la categoría de "Mejor Interpretación de Hard Rock/Metal" en la 56.ª edición de los Premios Grammy por el tema "God Is Dead?", y posteriormente recibieron otro premio Ivor Novello. Actualmente, Tony está ocupado con Black Sabbath en su gira final "The End" (2016-2017) y participando en numerosos proyectos musicales y benéficos. 

Tony Iommi no solo es respetado y admirado por sus fans, sino aún más entre sus colegas, muchos de los cuales reconocen su enorme contribución a la música. Tony ocupa un lugar fijo en las listas de los Mejores Guitarristas de Todos los Tiempos. Ocupó el primer lugar en la lista de los Mejores Guitarristas de Heavy Metal de la revista Guitar World. También fue el primero en la lista del fabricante de guitarras Gibson. Recientemente, Tony fue galardonado por las revistas Classic Rock (varios premios entre 2010 y 2013), Metal Hammer (Premio Golden Gods entre 2010 y 2013), Revolver (2013-2014) y Kerrang (2012).  

La mayoría de los guitarristas del rock moderno como James Hetfield, Kirk Hammett, Cliff Burton (Metallica), Max Cavalera (Sepultura), Zakk Wylde (Black Label Society), Phil Anselmo, Dimebag Darrell (Pantera), Pepper Keenan (Corrosion Of Conformity), Jerry Kantrell (Alice In Chains), Mike McCready, Stone Gossard (Pearl Jam), Marty Friedman (Megadeth), Rob Cannavino, Bobby Gustafson (Overkill), Kerry King (Slayer), Mark Arm (Mudhoney), Rocky George (Suicidal Tendencies), Uffe Cederlund (Entombed), Rick Hunolt, Gary Holt (Exodus), Bruce Kulick (Kiss), Paul Gilbert (Mr.Big), Adam Siegel (Infectious Grooves), Marco Hietala (Nightwish), Ross the Boss (Manowar), Scott Ian (Anthrax), James Murphy (Testament), Gus G. (Firewind), Dino Cazares (Fear Factory), Garry Jennings (Cathedral), Phil Cope (Witchfinder General), Joe Satriani, Slash y muchos otros reconocieron al Sr. Iommi como su principal influencia e inspiración. 

A diferencia de muchos otros artistas británicos que han buscado residencia en el extranjero por motivos fiscales, Tony siempre ha dicho que su hogar es Birmingham y que nunca lo abandonará. Salvo sus visitas a Estados Unidos para grabar álbumes, ha cumplido su palabra por completo.  

En cuanto a Tony Iommi, el escritor lo conoce muy bien. Con un maravilloso sentido del humor y un bromista que mantiene a todos alerta, no hay nada de pretencioso en él y, a diferencia de algunos de sus colegas, no se esconde, sino que se dedica abiertamente a sus asuntos, lo que provoca que lo detengan constantemente para pedirle un autógrafo.  

Bebedor social, una de sus comidas favoritas es el curry. De gira, como muchos de sus fans saben, es bastante habitual que la tarde antes de un concierto se escabulla hasta donde está aparcado el transporte de la banda, donde suelen reunirse varios cientos de fans, para pasar una o dos horas charlando con ellos y firmando autógrafos. Tony es una persona realmente agradable que se merece todo el éxito que su esfuerzo y genio le han traído.  

Según el guitarrista Brian May CBE, ''Tony Iommi es el verdadero padre del heavy metal, un genio en constante evolución, un maestro de los riffs y una de las mejores personas del mundo''. 

¿Y ahora quién podría seguir eso?    

A continuación, celebramos su cumpleaños, con Paranoid, en vivo en Birmingham 2012.  

miércoles, 18 de febrero de 2026

Gar Samuelson


Gary Charles Samuelson, más conocido como Gar Samuelson, nació en Dunkirk, Nueva York, Estados Unidos, el 18 de febrero de 1958, y murió en Deland, Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 1999. Baterista.   

El sitio www.rockumweb.com publicó este recordatorio firmado por Gino Alache. 

GAR SAMUELSON 18 febrero 1958 - 14 julio 1999 MEGADETH 

Gino Alache Music Journalist & Editor of Rockum 

(Rockum) - Gary Charles, más conocido como simplemente "Gar" Samuelson fue un músico nacido en los Estados Unidos, mejor recordado por ser el baterista de la banda de thrash metal Megadeth desde 1984-1987, contribuyendo a sus dos primeros álbumes Killing Is My Business ... Killing Is My Business... and Business Is Good! and Peace Sells... but Who's Buying?. 
 
Para muchos es considerado como uno de los bateristas más influyentes del thrash metal, siendo pionero en la incorporación de la fusión de jazz al subgénero. 

Samuelson murió a la edad de 41 años en Orange City, Florida, el 14 de julio (Día de la Bastilla) de 1999; la causa de la muerte fue, según los informes, insuficiencia hepática. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Atlántico; también, un servicio conmemorativo se llevó a cabo en Lankford Chapel. Ni Mustaine ni ningún otro miembro de Megadeth asistieron a estas ceremonias. 
 
El 25 de julio de 1999, Mustaine dedicó una actuación de la canción "Peace Sells" en la memoria de Samuelson, en el Festival de Woodstock. 
 
El viejo amigo y compañero de banda Chris Poland dijo sobre Samuelson: "Era un verdadero amigo. Todo lo que sé sobre el tiempo, el ritmo y la sensación lo aprendí de Gar, así que siempre escucharé su voz en mi música". 

La versión 2002 remezclada y remasterizada de Killing Is My Business ... está "dedicada a la memoria de Gar Samuelson". 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con Wake Up Dead. 

martes, 17 de febrero de 2026

José José


José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido como José José, nació en Clavería, Ciudad de México, México, el 17 de febrero de 1948, y murió en Homestead, Florida, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2019. Cantante y actor. 

El sitio www.caras.com.mx publicó este recordatorio firmado por Gabriela Velasco. 

José José: biografía completa del Príncipe de la Canción (vida, canciones y muerte) 

Septiembre 01, 2020 • Gabriela Velasco 

Todo sobre la carrera artística, adicciones, enfermedades, éxitos y fallecimiento del cantautor mexicano: José José 

¿Quién es José José, el Príncipe de la Canción? 

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por su nombre artístico, José José, nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México. Sus padres fueron Margarita Ortíz y José Sosa Esquivel, quienes también estuvieron involucrados en la industria musical; ella era concertista de piano, y él tenor de Ópera Nacional de México. José José destacó por ser un reconocido cantante, autor, actor y productor musical de renombre internacional. 

¿Cómo y cuándo comenzó su carrera artística? 

Desde que era un adolescente, José José se involucró en el mundo musical; el cantautor comenzó tocando la guitarra y cantando serenatas, lo que le abrió las puertas para que más tarde se uniera a ‘Los Peg’, un trío mexicano de bossa nova y jazz que formó junto con Enrique Herrera y Gilberto Sánchez, en donde destacó por tocar el bajo y contrabajo. El talento de José José dio mucho de qué hablar cuando en los 60, “El Príncipe de la Canción” fue invitado a una fiesta privada, y la hermana de su amigo resultó ser la secretaria ejecutiva del director de Orfeón Records. El cantante logró firmar su primer contrato con RCA Víctor y grabó su primer álbum en esa casa discográfica bajo el nombre de José José, en honor a su padre. Los primeros sencillos que lanzó fueron ‘Solo una mujer’, ‘Pero te extraño’ y ‘Sin ella’, pero fue con ‘La nave del olvido’ cuando comenzó a ganar fanáticos y seguidores. 

Posteriormente, su carrera como solista despegó cuando en el segundo Festival de la Canción Latina, hizo una excelente interpretación de una de sus más famosas canciones: El Triste. Su destacada habilidad vocal le abrió las puertas para que en 1976 firmara su primer contrato con Ariola Records, lo que convirtió su fama nacional en un renombre internacional. Fue en la década de los años 80 cuando “El Príncipe de la Canción” comenzó a ser considerado como uno de los artistas latinos más admirados y reconocidos a nivel mundial. 

Trayectoria y carrera artística 

Algunos de los éxitos que elevaron la popularidad y el éxito de José José son los siguientes: 

1. “El Triste” (1970) 

La balada fue escrita por el compositor mexicano Roberto Cantoral García e interpretada por primera vez el 15 de marzo de 1970 en el II Festival Mundial de la Canción Latina, por el cantante mexicano José José. 

2. “La nave del olvido” (1970) 

La letra fue escrita por el compositor argentino Dino Ramos. Además de ser el nombre de su segundo álbum, este sencillo se convirtió en un éxito internacional e incluso llegó al puesto número 1 de países como México, Colombia, Argentina y Chile. Además, se coló entre los 10 primeros lugares de las listas de Rusia, Japón, España e Israel. 

3. “El Príncipe” (1976) 

A mediados de los años 70, fue su sencillo el ‘El Príncipe’ el que le otorgó su apodo “El Príncipe de la Canción”, el cual es recordado a nivel mundial por todos sus seguidores. Además, también fue el nombre del décimo álbum del cantautor, José José. 

4. “Gavilán o paloma” (1977) 

Lanzado en 1985, el disco de José José, Gavilán o paloma fue el soundtrack de la película que llevó el mismo nombre, en donde el artista mexicano se interpretó a sí mismo para dar a conocer los detalles de su vida y su carrera como cantautor de música romántica. 

5. “Amar y querer” (1977) 

Escrito por el compositor español, Manuel Alejandro, este tema fue uno de los más grandes éxito de José José, pues incluso fue considerado como el más importante para el cantante. 

“Hay parejas que se pelean por una tontería y terminan y dejan hijos ahí regados por no transigir, por no dialogar... ¿Cuántas parejas no terminan por el problema del alcoholismo, de la codependencia?”, reveló para Uno Tv en el año 2014. 

José Jose: Sus parejas y vida amorosa 

“Las parejas con las que me casé, nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron”. En 1971, cuando José José tenía tan solo 23 años de edad, comenzó un romance con la nieta de Plutarco Elías Calles, Natalia Herrera Calles. El cantautor estuvo casado durante dos años con la actriz, quien era 20 años mayor que él y tenía tres hijos de un matrimonio previo. Finalmente, decidieron divorciarse en 1973. Cuando José José fue premiado con un Disco de Oro en Los Ángeles, conoció a la actriz mexicana y exmodelo, Ana Elena Noreña Grass, con quien tuvo a sus dos hijos: José Joel y Marysol Sosa. Sin embargo, después de 17 años de casados, su matrimonio terminó en 1991. Finalmente, José José se casó en 1994 con su tercera esposa, Sara Salazar, y tuvieron a su hija Sarita Sosa Salazar. 

Enfermedades y adicciones 

La fama internacional que José José consiguió a temprana edad tuvo graves consecuencias. Con apenas 24 años de edad, el cantante mexicano fue víctima de una neumonía grave que paralizó su diafragma torácico, por lo que uno de sus pulmones quedó dañado de forma permanente y su voz sufrió un deterioro que logró superar después de algunos meses de someterse a tratamiento. En la década de los 80, “El Príncipe de la Canción” se sumió en la depresión y recurrió al abuso del alcohol, además de que se inyectaba cortisol para disminuir los niveles de estrés generados por la carga de trabajo. Esto provocó que los vasos sanguíneos de su fémur se vieran afectados, por lo que los doctores se vieron obligados a ponerle una prótesis en la pierna. Además de ser alcohólico durante 30 años, José José también recurrió a drogas, como la cocaína, para mantenerse sobrio durante los conciertos. Por lo mismo, a finales de esa década fue sometido a varias cirugías en las cuerdas vocales al estar dañadas por el consumo de alcohol. 

En los 90’s el alcohol ya era parte esencial de su vida, y al llegar a su propio límite, optó por internarse en el Centro de Rehabilitación de la Universidad Hazelden, en Minnesota, para tratar su adicción. En el año 2001 tuvo enfisema, derivado del abuso del alcohol y sustancias nocivas, lo cual afectó su capacidad pulmonar y posteriormente se le dificultó hablar y cantar. Para el 2009, el artista siguió batallando contra la enfermedad de Lyme, la cual inmovilizó su lado izquierdo del cuerpo. En ese tiempo también desarrolló retinopatía diabética y tuvieron que operar uno de sus ojos. Finalmente, en el 2012 fue operado de una hernia que también afectó sus cuerdas vocales. 

José José muerte 

Después de presentar algunas complicaciones derivadas del cáncer de páncreas, José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en un centro médico de Homestead, Florida, en Estados Unidos. Dos años antes, el cantante fue detectado con esta enfermedad que lo mantuvo entrando y saliendo del hospital. Además, el cantante padecía diabetes, así como la enfermedad del Lyme. 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con La Nave del Olvido, El Amar Y El Querer y Desesperado.  



lunes, 16 de febrero de 2026

Bill Doggett


William Ballard Doggett, más conocido como Bill Doggett, nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el 16 de febrero de 1916, y murió en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 1996. Compositor, pianista y organista. 

El sitio www.top40weekly.com publicó este recordatorio. 

Bill Doggett 

William Ballard Doggett, más conocido como Bill Doggett, fue un pianista y organista estadounidense especializado en jazz y rhythm & blues. Colaboró con Ink Spots, Johnny Otis, Wynonie Harris, Ella Fitzgerald y Louis Jordan, y fue reconocido por sus canciones de rock instrumental "Honky Tonk" y "Hippy Dippy". 

A pesar de recibir numerosas solicitudes para actuar en clubes de rock & roll de todo el país, Doggett se mantuvo comprometido con el jazz y el R&B con base de órgano que había estado interpretando desde la década de 1930. Grabó para Warner Brothers, Columbia, ABC-Paramount y Sue después de continuar grabando para el sello King con sede en Cincinnati hasta 1960. En 1995, grabó como miembro y productor de Bluesiana Hurricane, un conjunto estelar de jazz y R&B. 

El 16 de febrero de 1916, Doggett nació en Filadelfia. De niño, Doggett sufrió la pobreza. Su familia no podía permitirse clases cuando quiso aprender a tocar la trompeta. Su madre (pianista de iglesia) lo convenció de que probara con el teclado, y rápidamente aprendió a tocar el instrumento. A los 15 años, fundó su primera banda, los Five Majors, y fue aclamado como un niño prodigio. 

Mientras aún cursaba la secundaria, Doggett formó parte de la Jimmy Gorman Band, la orquesta del foso del Gran Teatro Nixon. En 1938, se convirtió en el líder del grupo. Sin embargo, su tiempo con la orquesta fue breve, ya que la vendió a Lucky Millinder, con quien trabajó de forma intermitente durante los cuatro años siguientes. En 1939, debutó con las canciones de Millinder "Little Old Lady From Baltimore" y "All Aboard". También colaboró con Frank Fairfax y Jimmy Mundy, arreglista. 

Doggett continuó trabajando principalmente como músico acompañante a pesar de formar un conjunto de corta duración con el arreglista de Benny Goodman, Jimmy Mundy, a finales de 1939. Continuó creando melodías para la banda de Count Basie y girando y/o grabando con Coleman Hawkins, Johnny Otis, Wynonie Harris, Ella Fitzgerald y Lionel Hampton después de tocar el piano y hacer arreglos con los Ink Spots de 1942 a 1944. Apareció en las populares composiciones "Saturday Night Fish Fry" y "Blue Light Boogie" después de reemplazar a Wild Bill Davis en la banda de Louis Jordan en 1947. 

Durante las sesiones de grabación de Ella Fitzgerald en junio de 1951, debutó como organista. Doggett formó su propia banda y firmó con King Records. Su grabación más conocida es "Honky Tonk", una canción de rhythm and blues de 1956 que vendió cuatro millones de copias y fue coescrita por Billy Butler. Durante casi dos meses, la canción encabezó la lista Billboard de R&B en Estados Unidos. Louis Armstrong, Count Basie, Ella Fitzgerald y Lionel Hampton se encontraban entre los directores de banda e intérpretes para quienes realizó arreglos. 

Doggett debutó con su propio combo dirigido por órgano en el Baby Grand de Nueva York en junio de 1952, y grabó más de una docena de sencillos antes de alcanzar el oro con "Honky Tonk" cuatro años después. 

Bill Doggett tuvo un total de 5 éxitos en la lista Billboard 100, y tuvo 4 canciones que llegaron al Top 40 de la lista Hot R&B/Hip-Hop Billboard, con la canción "Hold It" encabezando la lista como número 3 y permaneciendo 15 semanas en la lista. 

Doggett, residente de Long Island desde hace mucho tiempo, murió tres días después de sufrir un ataque cardíaco el 13 de noviembre de 1996. 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con Honky Tonk. 

domingo, 15 de febrero de 2026

Shalom – Colegio Judío de Barcelona


Shalom – Colegio Judío de Barcelona  

En el programa de hoy reflexionamos sobre la importancia de la educación en valores para fomentar el respeto, la convivencia y la diversidad. En nuestra visita al Colegio Judío de Barcelona, pudimos constatar cómo esta teoría se pone en práctica gracias a su enfoque educativo basado en el diálogo. 

Hacé click en el enlace para ver el programa. 

https://www.rtve.es/play/videos/shalom/colegio-judio-barcelona/16938863/  

Manuel de la Calva


Manuel de la Calva Diego nació en Barcelona, España, el 15 de febrero de 1937, y murió en Madrid, España, el 26 de agosto de 2025. Cantante, compositor y productor. 

El sitio www.lavoz.com.ar publicó este recordatorio. 

España. Murió Manuel de la Calva, pionero del pop español y coautor del legendario himno “Resistiré” 

Tenía 88 años. Era miembro del Dúo Dinámico y figura clave en la modernización musical de España, dejando un legado inmortal que incluye éxitos para Julio Iglesias y Massiel, además del emblemático “Resistiré”. 

27 de agosto de 2025, 11:25 / Redacción LAVOZ 

La música de España se tiñe de luto con la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva Diego, cofundador e integrante del icónico Dúo Dinámico, quien falleció este 26 de agosto de 2025, a la edad de 88 años en Madrid. La causa de su muerte fue una fibrosis pulmonar, enfermedad que padecía desde hace tres años. 

La triste noticia fue confirmada por su “inseparable compañero, amigo y ‘alma gemela’”, Ramón Arcusa, a través de las redes sociales. 

Arcusa, visiblemente afectado en la capilla ardiente, expresó su desolación: “Ha sido algo muy terrible. Estamos como podemos”. En un emotivo mensaje, Ramón pidió: “No lloren por él, no le gustaría. Fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Gracias por tanto, amigo. Ya sos eterno”. 

Un legado incalculable para la música española 

Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), junto a Ramón Arcusa, marcó un antes y un después en la música española, siendo pioneros del pop y el rock hispanos y “uno de los cimientos a partir de los cuales se construyó la música moderna de ese país”. Su trascendencia ha sido comparada con el sentimiento de orfandad tras la muerte de figuras como Johnny Hallyday, John Lennon o Elvis Presley, en medios españoles. 

El Dúo Dinámico 

El Dúo Dinámico se formó en Barcelona en 1958, cuando Manuel y Ramón se conocieron trabajando como delineantes en la fábrica de motores de aviación Elizalde S.A. 

Debutaron oficialmente en Radio Barcelona el Día de los Inocentes de 1958 y, en 1959, grabaron su primer EP. Pronto se convirtieron en el primer fenómeno de fans de la música moderna española, con un impacto que se extendió hasta América Latina. 

Entre sus éxitos más conocidos, que se convirtieron en la banda sonora de varias generaciones, se encuentran “Quince años tiene mi amor”, “Quisiera ser”, “Perdóname”, “Mari Carmen”, “Esos ojitos negros”, “Amor de verano” y, por supuesto, el inmortal “Resistiré”. El dúo también protagonizó cuatro películas, como Botón de Ancla y Los novios de Marisol. 

El creador detrás de grandes himnos como resistiré 

La faceta de Manuel de la Calva como compositor, productor y guía de otros artistas fue igualmente prolífica e influyente. Junto a Ramón Arcusa, compuso para estrellas de talla mundial: 

Julio Iglesias: Escribieron clásicos como "Soy un truhán, soy un señor“, ”Pobre diablo“, “Un día tú, un día yo”, “Hey”, “De niña a mujer”, "Quijote" y “Me olvidé de vivir”. Julio Iglesias, en su emotiva despedida, agradeció a Manuel y Ramón: "Cambiaron mi carrera para siempre" y reconoció que “Contigo y con Ramón nace el pop en España”. 

Massiel: Fueron los autores de "La, la, la“, la canción con la que España ganó por primera vez el Festival de Eurovisión en 1968. 

Otros artistas notables incluyen Camilo Sesto, Nino Bravo, Albert Hammond, Manolo Otero, Miguel Gallardo, José Vélez, José Feliciano, Los Chunguitos y Bruno Lomas. 

“Resistiré”: Un fenómeno social inmortal 

La canción "Resistiré“, co-compuesta por Manuel de la Calva junto a Carlos Toro en 1987, trascendió el ámbito musical para convertirse en un verdadero himno. 

Fue seleccionada por Pedro Almodóvar como tema principal de su película ¡Átame! 

Años después, en 2020, durante la pandemia de Covid-19, la canción se erigió como un símbolo de esperanza y resiliencia para la sociedad española y mundial. Carlos Toro, presente en la capilla ardiente, la describió como “más que una canción, es un fenómeno social, un himno, algo que mantuvo la esperanza de todo un pueblo”. 

Reconocimientos y despedida final 

El Dúo Dinámico, un “matrimonio artístico” que perduró más de 60 años, recibió numerosos galardones a lo largo de su dilatada carrera: 

Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2014. 

Medalla de Honor de la SGAE en 2024, la máxima distinción de la entidad. Manuel, socio de la SGAE desde 1960, registró un total de 766 obras y fue miembro de su Junta Directiva. 

La última vez que Manuel de la Calva y Ramón Arcusa pisaron juntos un escenario fue el 30 de julio de 2022 en el Festival Terramar de Sitges. 

Aquella noche, Manuel se desmayó en plena actuación, lo que llevó a la decisión, de mutuo acuerdo, de dar por terminada su carrera en los escenarios tras casi 65 años de andadura. 

La capilla ardiente de Manuel de la Calva está instalada en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid, abierta al público hoy, 27 de agosto, de 11 a 20. 

Familiares, amigos y colegas como Carlos Toro y Regina Do Santos, así como artistas de diversas generaciones como Amaral, Jose Manuel Soto, Carlos Baute y Los Pecos, han manifestado su afecto y admiración, subrayando el impacto de su obra y la alegría que caracterizaba a Manuel. 

Con la partida de Manuel de la Calva, “se cierra un capítulo dilatado, glorioso y dignísimo de la historia de la música moderna española”. Su obra, que, en palabras de Antonio Onetti, presidente de la SGAE, “ha acompañado los cambios que se han vivido en España”, permanecerá como un legado eterno que nos cuenta quiénes somos y quiénes hemos sido. Su sonrisa, su optimismo y sus canciones seguirán resonando por siempre. 

A continuación, lo recordamos en el día de su nacimiento, con Resistiré.   

sábado, 14 de febrero de 2026

Maceo Parker

Maceo Parker nació en Kinston, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 14 de febrero de 1943. Cantante, compositor, flautista, saxofonista y director de orquesta. 

El sitio www.maceo.com publicó su biografía. 

Maceo Parker: su nombre es sinónimo de música funky, su pedigrí impecable; su banda: la orquesta de funk más compacta del planeta. 

Es bien sabido que Maceo ha tocado con todos los líderes del funk: sus inicios con James Brown, que Maceo describe como "como estar en la universidad"; su participación en la nave nodriza con George Clinton; y su participación continua en las giras de Prince. Es el pulso viviente que conecta la historia del funk con un hilo conductor. La clave que desenreda la música dance hasta su esencia. 

"Todo está en marcha para Maceo", concluyó la revista DownBeat en un artículo de 1991 al inicio de la carrera solista de Maceo Parker. En aquel entonces, Maceo era recordado por los aficionados al funk como acompañante; apreciado principalmente por los entendidos. Durante las últimas dos décadas, Maceo Parker ha disfrutado de una fulgurante carrera solista, construyendo un nuevo imperio funk, fresco y estilísticamente diverso. Navega con destreza entre el soul de James Brown de los 60 y el funk freak de George Clinton de los 70, mientras explora el jazz más suave y los ritmos del hip-hop.  

Sus colaboraciones a lo largo de los años incluyen a Ray Charles, Ani Difranco, James Taylor, De La Soul, Dave Matthews Band y los Red Hot Chilli Peppers. Su sonido atemporal le ha ganado una joven y fresca base de fans. 

Es casi imposible distinguir qué vino primero, Maceo o el funk. El asombroso P-funk Parker lleva años con su legendario sonido, que se remonta a la década de 1960. Fue entonces cuando Maceo y su hermano, el baterista Melvin, se subieron al tren del funk soul funk de James Brown. No pasó mucho tiempo antes de que James acuñara la frase invocadora del solo: "¡Maceo, quiero que explotes!". Para la mayoría de los musicólogos, es el grupo musicalmente fértil de este período de la banda de James Brown el que se reconoce como los pioneros del funk y el hip-hop modernos, cuyos sonidos aún hoy nos fascinan. 

Maceo se convirtió en el eje central del enclave de James Brown durante casi dos décadas. Su estilo característico ayudó a definir el estilo funk de James, y la frase: "¡Maceo, quiero que soples!" se popularizó. Sigue siendo el músico más sampleado del momento simplemente por la calidad única de su sonido. 

Tuvo otros proyectos y breves pausas durante su intermitente etapa con El Padrino, incluyendo una breve estancia en el extranjero cuando fue reclutado, y en 1970, cuando se marchó para formar Maceo and All the Kings Men con otros miembros de la banda de James Brown (los dos álbumes de este período se reeditan constantemente incluso treinta años después). 

El tío de Maceo, líder de una banda local, los Blue Notes, fue su primer mentor musical. Los tres hermanos Parker (Maceo, Melvin y el trombonista Kellis, que más tarde se convertiría en profesor de Derecho del Entretenimiento en la Universidad de Columbia) formaron los "Junior Blue Notes". Cuando Maceo llegó a sexto grado, su tío trajo a los Junior Blue Notes para que tocaran entre conciertos en sus clubes nocturnos. Fue la primera experiencia de Maceo sobre un escenario y la que dio inicio a su pasión por la interpretación, una pasión que ha aumentado en lugar de disminuir con el tiempo. 

Maceo creció admirando a saxofonistas como David "Fathead" Newman, Hank Crawford, Cannonball Adderley y King Curtis. "Estaba loco por Ray Charles y toda su banda, y por supuesto, en particular por los trompetistas". A los 15 años, Maceo ya había forjado su propio estilo con el saxo tenor. "Pensé en 'Maceo Parker interpretando a Charlie Parker', y luego pensé: '¿Qué tal Maceo Parker interpretando a Maceo Parker?', ¿cómo sería tener jóvenes saxofonistas escuchándome e imitando mi estilo?". Así nació el "sonido Maceo" que tan bien conocemos. 

A mediados de los 70, Maceo se asoció con George Clinton y las diversas encarnaciones de Funkadelic, Parliament y Bootsy Collins. Ya había trabajado con las figuras más representativas del funk en la cúspide de su éxito. Desde los impresionantes conciertos de James Brown hasta el aterrizaje de la nave nodriza, Maceo ha estado presente: lo más cerca posible de algunos de los momentos más emocionantes de la historia de la música, ofreciendo su sonido como un referente constante. 

En 1990 llegó la oportunidad para Maceo de concentrarse en sus propios proyectos. Lanzó dos exitosos álbumes en solitario: Roots Revisited (que estuvo 10 semanas en la cima de las listas de jazz de Billboard en 1990) y Mo' Roots (1991). Pero fue su tercer álbum en solitario, el innovador CD de Maceo, Life on Planet Groove, grabado en vivo en 1992, el que pronto se convirtió en un favorito de los fanáticos del funk. Planet Groove también sirvió como tarjeta de presentación, impulsando la carrera contemporánea de Maceo como solista para un público universitario y dando vida a su lema "2% Jazz, 98% Funky Stuff". 

Y así comenzó la incansable gira de Maceo como cabeza de cartel. Llevando su banda de primera categoría, sólida y sólida, y sus espectáculos superlargos a personas de todo el mundo. "Siento que es mi deber como artista ir a tantos lugares como pueda, especialmente si la gente lo quiere", dice el nativo de Carolina del Norte de voz suave. No sale al escenario con un pañal o una capa de terciopelo ondulante, ni naves espaciales gigantes ni 50 personas séquitos, nada más que el núcleo de su alma musical que abre cada vez que toca su trompeta. 

En 2003, después de varios años como líder de banda para los premios Rhythm and Blues Foundation, Maceo recibió un premio Pioneer de la Rhythm and Blues Foundation por su contribución como músico acompañante al género de R & B. 

Desde 1999, Maceo ha participado en algunas de las giras innovadoras de Prince cuando no está de gira con su propio grupo, y continúa haciéndolo como invitado especial cuando su propia agenda se lo permite. 

Los álbumes de Maceo Funk Overload, Dial MACEO y Made by Maceo ingresaron al top 40 en las listas europeas tras su lanzamiento. Dial MACEO presenta apariciones especiales de la Maestra de la música folk Ani DiFranco, Prince y un James bastante diferente del que hemos llegado a asociar con Maceo: James Taylor, mientras que School's In de 2005 es tan Funky como un álbum de estudio puede ser. 

A principios de 2007, Maceo tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus sueños: trabajar con una Big Band. Con la WDR Big Band de Colonia, Alemania, ganadora de premios Grammy, transmitió y realizó una serie de conciertos en vivo en homenaje a Ray Charles y lanzó el álbum "Roots and Grooves", una grabación en vivo de estos conciertos, en la que también participan Dennis Chambers y Rodney "Skeet" Curtis. El álbum recibió una gran aclamación de la crítica, y Maceo ha publicado una grabación que se lanzará en 2012: Soul Classics. Junto con la WDR Big Band, el álbum cuenta con la participación de la baterista Cora Dunham Coleman y el bajista Christian Mcbride.  

En julio de 2012, Maceo recibió Les Victoires du Jazz en París: un premio a la trayectoria por su contribución a la música. Ese mismo fin de semana recibió el Premio Icono en el Festival de Jazz del Mar del Norte de Róterdam, con la siguiente inscripción: 
«Maceo Parker, creador musical e intérprete de talla mundial durante casi cincuenta años, se distingue por su excepcional musicalidad y maestría. El inspirado e infatigable saxofonista ha dejado una huella imborrable en el soul, el funk y el jazz. 

El sonido único de James Brown tiene una deuda considerable con el talento y la inspiración de Maceo Parker, y Brown lo reconoció abiertamente. El nombre de Parker se inspiró en las letras de Brown: "¡Maceo, toca tu trompeta!". Prince también se quita el sombrero ante Parker, al que llama "El Maestro". 

Maceo Parker no solo ha creado una increíble cantidad de música, sino que ha dejado su huella en una gran variedad de géneros musicales. A través de su colaboración con artistas de soul y jazz como James Brown, George Clinton y Bootsy Collins, así como con formaciones pop como Living Colour, Bryan Ferry, The Red Hot Chili Peppers y The Dave Matthews Band, Maceo Parker ha entretenido a un amplio público con su singular sonido de saxofón. La música de Parker... Es una importante fuente de inspiración en el mundo del hip hop. Es uno de los músicos más sampleados del mundo. 

La música de Maceo Parker integra una gama de géneros, desde el soul, el funk y el jazz hasta el rhythm and blues, manteniendo el respeto por la tradición. 

Como saxofonista, cantante, compositor y líder de banda, Maceo Parker se ha distinguido a través de una amplia gama de proyectos, CD, conciertos y festivales internacionales. Parker actúa regularmente con Prince, a menudo acompañado por Candy Dulfer. Da lo mejor de sí en el escenario, donde muestra su energía y pasión desbordantes y su capacidad para cautivar al público con su sonido. 

Todas las cualidades de un ícono se unen en Maceo Parker, y el jurado se enorgullece de otorgarle el Premio Ícono de Radio 6 2012.Maceo recibirá el Premio Nacional de Patrimonio de Carolina del Norte de su estado natal en mayo de 2016. 

"Dado el sentido de inventiva de Parker y la fuerza emocional imperecedera de clásicos de Charles como "Busted" y "Hit the Road Jack", cualquiera podría haber esperado que esta fuera una pareja de ensueño. Pero es más que eso, porque Parker también canta con una perfección grave, al estilo de Charles, en estas dos canciones, y aún más conmovedora en "You Don't Know Me", "Margie" y la mágicamente melancólica "Georgia on My Mind". Charles pudo haber sido declarado muerto en 2004, pero revive a través de Parker de maneras inquietantes y maravillosas." 
All Music Guide 
 
"Maceo le dio un giro funk complejo al famoso apellido Parker, tocando su instrumento más como un tambor que como un instrumento melódico. El resultado es un estilo increíblemente percusivo, que obliga a todos los que lo escuchan a bailar como locos. Sin duda, nadie toca el saxofón alto como Maceo Parker, y probablemente nadie lo volverá a hacer. Nunca ignorando a Melody Parker, nos seduce dulcemente en una canción, solo para hacernos saltar de la emoción en la siguiente con una ferocidad Funkalicious. En resumen... si quieres bailar con personas del sexo opuesto sin invitarlas, ve a un concierto de Maceo Parker. Una vez allí, de repente te das cuenta de que esta es una de las razones por las que estás vivo en este planeta... ser transportado a un lugar donde tu mente deja de pensar mientras escuchas, te mueves y experimentas pura alegría. 
Dave Todoroff 

No es un bebopper, ni renacido ni nada por el estilo. Sus raíces son la iglesia y el blues... su sonido es alegre, una cinta de luz y calor, bruñida por la fuerza y el alma. Su ataque, basado en riffs, es melódico, desenreda y reestructura temas en lugar de acordes continuos, y principalmente rítmico, apoyándose en sutiles matices de ritmo y desplazamiento para comunicarse; algo así como la voz de su jefe de toda la vida, por sorprendente que parezca. No hay duda: «Solo hay un Maceo». 
Gene Santoro, Downbeat Magazine 

Cuando la gente habla de leyendas, se refieren a que 'ya terminaron, pero vaya si lo hicieron bien'. Cuando pienso en Maceo Parker, pienso en un legendario maestro del funk y trompetista, pero no en una 'leyenda' en el sentido de que ya terminó. Sigue haciéndolo. Y eso, para mí, lo convierte en una persona realmente legendaria. 
Ani DiFranco 

A continuación, celebramos su cumpleaños, con una presentación en vivo en el North Sea Jazz Festival 2012. Maceo Parker, voz, flauta, saxofón; Corey Parker, y Martha High, en coros; Lee Hogans en trompeta; Troy 'Trombone Shorty' Andrews, en trombón; Bruno Speight, en guitarra; Will Boulware, en teclados; Rodney "Skeet" Curtis, en bajo; y Marcus Parker en batería.   

viernes, 13 de febrero de 2026

Peter Hook


Peter Hook nació en Salford, Lancashire, Reino Unido, el 13 de febrero de 1956. Cantante, multiinstrumentista, toca bajo, guitarra, batería electrónica, teclados, es empresario discográfico y autor. 

El sitio www.es.rollingstone.com publicó esta entrevista. 

Peter Hook: Revivir al fantasma que inspiró al legado musical 

Peter Hook y los años dorados de Joy Division 

Por ROLLING STONE febrero 13, 2021 En Español 

EXTRAÍDO DE RS137, OCTUBRE 2014 

“¡Estoy ensayando! Márcame en 15 minutos», dice Peter Hook mientras del otro lado del teléfono se escuchan guitarrazos de fondo. Casi una hora después, el ex bajista de Joy Division responde con una voz amable: “Disculpa la interrupción. Estaba ensayando una nueva canción llamada ‘Disorder’», bromea mientras tararea una parte del intro y confiesa que la línea de bajo aún le eriza la piel. A casi 35 años del lanzamiento del Unknown Pleasures, Hook aún se siente nervioso al subir al escenario, “hay líneas de bajo que aún me asustan, hay mucho misterio y mucha oscuridad detrás de algunas canciones», explica emocionado.   

Peter Hook & The Light –banda en la que lo acompaña su hijo Jack Bates en el bajo– han estado de gira durante los recientes meses por gran parte de Europa haciendo valer el legado que Joy Division, en su corta trayectoria, logró heredar a la música de hoy en día. Hook y compañía regresaron a la ciudad de México para hacer sonar por completo los discos Unknown Pleasures y Closer, en una noche de Día de Muertos donde serán teloneados por sí mismos con los clásicos de su ex banda, New Order. 

Cuando se editó el primer disco de New Order, Unknown Pleasures, tú sólo tenías 22 años. ¿Qué recuerdas del Peter Hook de aquella época? 

Es curioso, mi hijo tiene casi la misma edad que yo cuando salió ese disco. Puedo verme en él y eso me trae muchos recuerdos. A los 23 o 24 años lancé mi segundo disco, Closer, y después tuve que formar otra banda. Es una cronología muy extraña, pero recordando la inocencia y oscuridad que teníamos en Joy Division, fue una época donde había equidad. Todos los músicos aportábamos algo, amaba ese balance porque en New Order fue más complicado. A todos les importaba lo que opinabas y era mucho más fácil tener una banda. 

En Unknown Pleasures: Inside Joy Division hablas de una banda completamente distinta a la que podríamos haber imaginado con discos tan oscuros y densos como Closer. 

En The Light celebramos la epoca de Joy Division, sobre todo la parte del “joy” (diversión). La gente escucha los discos y crea una imagen de la banda a partir de la oscuridad de sus canciones. Muchos creen conocer la vida de Joy Division por sus discos, pero la vida de la banda fue muy diferente a lo que podían escuchar en las canciones. Cuando escucho los discos recuerdo a un puñado de chicos adictos a la música, que disfrutaban hacer música y salir al escenario. La maravillosa producción de Martin Hannett, que, aunque no escribió las canciones, logró hacer un maravilloso trabajo que sigue siendo perfecto hasta el día de hoy. Pero ahora The Light, mi banda, es muy intusiasta y es muy fácil tocar con ellos. Desearía que así fuera con otros grupos (risas). 

¿No te parece extraño tocar canciones que fueron creadas con otros músicos, ahora en versión de The Light? 

Cuando formé a The Light en 2010, Bernard (Sumner) y Stephen (Morris) no eran mis amigos. Eran terribles enemigos. Bueno, siguen siendo mis enemigos. Así que decidí mandar todo a la mierda y rodearme de los que sí eran mis amigos, como los de Monaco. Cuando estábamos en Factory, mi viejo club, todo era celebración, nos divertía todo lo que hacíamos, pero cuando New Order decidió salir de gira sin mí, dije: “¡Al diablo, haré lo mismo!”. Entiendo el éxito de New Order, pero poca gente conoce el legado de Joy Division y no comprenden que, sin esta banda, New Order no tendría el éxito internacional que tiene. Decidí que en vez de pelearme por New Order, me concentraría en Joy Division, y es que son casi 40 años de historia musical; hoy en día hay miles y miles de bandas que nos toman con su influencia musical. Con The Light hacemos que el fantasma de Joy Division se haga presente junto con su legado. En New Order, Bernard y Stephen no querían tocar las viejas canciones, siempre tenían el mismo set, una y otra vez. El set que tocamos en 2005 es el mismo que tocamos desde 1995, y eso me frustraba. Es como si le dieran la espalda a todas esas canciones que nos hicieron historia, lo cual es muy triste. La gente disfruta de las viejas canciones, incluso los más jóvenes. 

¿Extrañas a Bernard y Stephen?, ¿Extrañas el grupo que solían ser? 

¿Debería extrañarlos? 

Tal vez no, pero hay mucha melancolía cuando hablas de ellos en su etapa de Joy Division. 

El problema con New Order fue la forma en la que formamos la banda. Se apropiaron del grupo y de la música sin preguntarme, me ofrecieron solo un pequeño porcentaje del trabajo que hacíamos, lo cual era injusto. Se negaron a hablar conmigo y no quisieron llegar a un acuerdo. Es como cualquier divorcio, tuvimos que decidir lo que era mejor para la música. Es muy triste que gente con la que creaste increíble música y generaste años y años de historia, ahora no puedas ni hablar. Siento que tengo que ser político con la música, es una pena lo que sucede y es injustificable. 

Hablabas de la época de Factory, cuando solías de gira con grupos como Buzzcocks e ibas a conciertos de Sex Pistols. ¿Crees que hoy en día tenemos íconos del rock? 

Sí, tenemos a U2 y su maravilloso disco, The Joshua Tree. The Edge y Bono aún se sienten orgullosos haciendo música, los prefiero a Muse, que ya son muy populares. Son bandas grandes, pero a veces eso no hace la música. Arctic Monkeys por ejemplo hacen muchas cosas que solíamos hacer nosotros, pero la diferencia es que ellos se presentan ante 300 mil personas, y nosotros tocábamos solo para 300. Hoy en día es más masivo, puedes ver lo popular que puedes ser con una chamarra negra, porque ellos tienen una razón de ser. 

Tu último concierto en México duró poco más de tres horas. ¿Cuántas canciones extras estás preparando para este nuevo show? 

Ensayamos casi 60 canciones para cada gira. En esta ocasión seremos nuestra propia banda abridora con canciones de New Order. Estoy sorprendido de que a mi edad aún puedo hacerlo y de que la gente resiste las tres horas bailando. 

A continuación, celebramos su cumpleaños, con Blue Monday.